GOUAUX Martine

incertain regard – N°22 – Eté 2023 : Ascendance

                     Au bord du chemin, un modeste rocher
elle le choisit, lui pour l’entaille, lui pour le creux
pour les cendres de son homme qui maintenant
… dans la fente de la roche endormie, nid de granit, en terre de
Pyrène

Lire la suite

Car le ciel est vaste… du meilleur, la lumière se souvient… tout vibre,
vibrera, et les cloches des troupeaux, les pas lents des bergers,
jusques aux cimes étirent leurs mélopées

                      Elle, vieille dame, vieille maman
aurait choisi le jour tendre où les anémones se donnent.
Seule, elle l’avait voulu puisque désormais elle serait
… la démarche flotte un peu, mais puissante
la force qui la tient en haute fracture

Cérémonie intime, bruit sec de la canne,
intension aiguisée, sommet de douceur
A la béance du bloc rugueux, ultime offrande

                    Nine, se hasarde
point de sentier pour une incursion en lacune ancestrale…
au-delà d’une colline herbeuse, dite des Lièvres, désert de
monts, lacs et pierrailles… depuis longtemps séchées, les
larmes d’une autre femme-mère – longue peine – pour une
enfant perdue… à peine ascendant écho !

                    La vieille dame amoureuse
sourde à l’histoire, oublie l’Enfant, clos en haute majuscule…
Insouciante d’éblouissance, elle chérit la douleur campée en fière
dévastation

Et comme il n’est de bloc sans fêlure, un brin espiègle, elle conduit un
jour d’été ses grands-petits au rocher :
c’est ici, dit-elle, d’un air entendu

                    Les grands-petits, à présent seuls
toujours plus profond, le vide !
Elle avait dit (tous se le rappellent) :
la route n’est pas loin, ce sera facile, vous serez plus libres…

ici tout est vif, inattendu… la lumière a ses creux, la neige ses étoiles,
les fleurs leur midi… des paroles, gouttelettes infimes d’une brume
claire, en suspens dans l’obscur, trouveront le chemin jusqu’aux
lèvres… ici tout invite…

Tendre alors l’oreille sur ces hautes terres
peut-être exhumer l’or aux Bones Hores

incertain regard – N°22 – Eté 2023 : Editorial

Voici le nouveau numéro d’incertain regard. Nouveau, il l’est puisque vous aurez la surprise – une première depuis que nous animons la revue – de pouvoir entendre Jean Rolin interviewé par Pierre Benetti à la bibliothèque d’Achères le 19 avril 2023. Lire, écrire, voyager, voilà ce que préfère l’auteur. Et nous ajoutons que voyager pour lui, c’est arpenter, se documenter bien sûr, observer. Il nomme et donne à voir, avec tendresse et humour souvent, ce qui est délaissé, marginal, hommes, femmes, instants ou terrains vagues.

Lire la suite

Jean Rolin nous offre aussi un extrait inédit de son prochain livre Les papillons du bagne à paraître en janvier 2024 aux éditions P.O.L.

Nous vous proposons également une rencontre avec l’artiste peintre Béatrice Bonnafous dont les voyages, particulièrement en Corée et au Japon ont été marquants dans son œuvre. La densité et la force du mouvement s’imposent notamment dans ses huiles. Le travail de la couleur en couches maintes fois reprises devient matière où s’inscrivent des énergies premières. La radicalité et la simplicité des titres soulignent sa démarche.

Nous retrouvons les rubriques habituelles :
Page 99 de Jean Perguet. La célébration du 150anniversaire de la naissance de Colette est l’occasion de lier lecture et écriture, toutes deux animées d’une même passion, à l’évidence le corps est embarqué.

Les cartes blanches :
A Jean-Paul Gavard-Perret pour qui « les mots qui ne nous connaissent pas mais qui ne nous ont jamais quittés » prennent place dans une vie commencée dans l’ignorance.
A Hervé Martin qui présente quelques-uns des poèmes de Chantal Couliou et Maggy De Coster.
A Thierry Renard dont l’abécédaire est une manière de s’aventurer autour d’un « ultime pourquoi » que les humains portent en eux.

incertain regard – N°21 – Eté 2022 : Moteur ! Action !

Te voilà enfin à pied d’œuvre, avec femme et enfants, réunis pour une nouvelle vie, à Saint Louis – en wolof Ndar, abreuvoir.

Elle, était prête à te suivre n’importe où : dans un bled au fin fond de l’Afrique ou du pays indochinois, si celui-ci revenait à la France […] perspective qui m’enchante puisque nous serons réunis. La vie doit être ouverte. Dans la métropole la vie finit toujours par devenir médiocre et bourgeoise.

Lire la suite

Vous y êtes donc à cette promesse. Vous avez soif tous deux d’une vie à inventer, loin du carcan familial et du vieux monde, meurtri.

Tous deux comme tant d’autres, ballottés par la guerre, et quand elle s’achemine vers sa fin, quand Prades se libère, plus rien ne tremble, vous êtes ensemble. La joie vous donne des ailes, par les chemins, entre prés et champs, vous ne le manquerez pas, vous allez voir déguerpir les derniers camions de l’armée allemande. Dans la débandade ça tire, et vous raconterez en riant que vous vous couchez dans l’herbe des fossés… Vous espérez le retour d’un frère, l’un prisonnier en Allemagne depuis cinq ans, l’autre passé par les Pyrénées rejoindre le Maroc par Barcelone.

Toi, comme tant d’autres, tu as traversé la guerre, subi le rationnement et débusqué la propagande, ton cap aura suivi malgré les aléas. Vaille que vaille, d’un côté à l’autre de la ligne de démarcation, tu as franchi les épreuves, passé examens et concours, le jazz et la danse t’ont nourri.

Les dimanches à Paris avec les camarades des Auberges de Jeunesse (A.J. disait-on) vous chantez. C’est suspect ! Tu es pris avec les copains. Au printemps où il ne fait plus de doute que frémit l’espoir, tu fais connaissance avec la vieille prison de Fresnes. Sous toutes ses formes, penses-tu, la liberté se conquiert : gymnastique en cellule puis évasion du train qui vous conduit vers l’Allemagne. Seul, tu descends à Bar-le-Duc, une bouteille à la main. Que de temps faut-il ce jour-là, pour remplir cette bouteille avant que le train ne s’ébranle ! A Paris un copain te met à l’abri, le temps de préparer la suite.

Et de retour chez toi, dans les Pyrénées Orientales, le réseau t’a trouvé une planque. Un fermier met à ta disposition le « mas petit » au milieu des champs : un peu plus loin derrière ton refuge, la rivière en contrebas et ses grands peupliers complices. Au début de l’été le travail ne manque pas, tu es heureux de donner un coup de main ; rentrer les foins ou aider les femmes au jardin. La fille du fermier t’apporte les repas et, comme dans les chansons, votre cœur bat, chavire et chancelle (Charles Trénet : Y’a d’la joie).

Tu n’es pas poète, l’imagination n’est pas ton fort penses-tu, mais la musique te connait. La nuit, sur ta couche tu t’abandonnes au chant de l’eau qui tourbillonne dans le canal, juste au pied des escaliers. La tramontane en bourrasques file vers la mer, gémit sous la porte, tu te tournes, remontes la couverture. Le sommeil te cueille, un sourire de petit garçon sur les lèvres.

La guerre traine en longueur et sépare les amants… Vous échangez des lettres, tenue est la note de vos aveux :
Toi : notre photo est là sous mes yeux, symbole de ce que sera notre vie, épaule contre épaule, confiants dans l’avenir […] nous ferons plus tard quelque chose que ne feront pas les autres…
Elle : pour moi c’est à tous les instants le don total de mon être que je te fais…

Enfin, quelques printemps plus tard à Bordeaux, le soleil est au zénith sur le port quand la corne de brume retentit. La coque du Formose se détache lentement du quai, et dans votre cœur le monde entier fait boum ! (Charles Trénet : Boum) Vous grimpez au plus haut, le bébé dans les bras, la petite et ton aimée sur les talons, jusqu’au dernier pont à la proue. Et de là, au sortir du port, vous épousez le large, un nouveau monde vous attend, le Sénégal.

A la lettre…

Trois mois après votre arrivée à Saint Louis, seule sur le continent de vos espoirs, tu reprends la plume tandis que les enfants font la sieste. Il est en tournée… Souvent il séjournera dans ces villages le long du fleuve Sénégal : Podor,
Matam ou Bakel, mais ce mois d’août il commence par le tour des plantations à Linguère, au bord du Ferlo. Où que ce soit, peu t’importe car le jour de son retour est repoussé, sans cesse.

Tu n’en peux plus : le dégoût de la vie déborde […] je me sens tellement vide et inutile que je préfèrerais être morte […] entre les enfants et les domestiques mon esprit s’engourdit, écris-tu. Ton présent est un chaos. La peur s’immisce dans la moindre de tes pensées. Tu essaies, voudrais retrouver ton calme mais y parviens si peu ! Tu crains de te laisser aller à un abrutissement complet au bout duquel – on n’ose te suivre – ton mari pourrait être enfin tranquille ! La tension vers son retour est un désert sans guide. Quelque chose s’est perdu, tu n’as même plus envie de parler… Sur le papier pourtant, elle court sans trembler ta plume ! Impérieux est l’appel… qu’il t’entende, te secoure !

La femme amoureuse se permet un détour :
Avant de me marier, je me sentais libre et forte, je ne comptais que sur moi-même […] puis il y a eu ces deux années de mariage où je ne vivais que par toi […] je ne te dirai jamais assez combien j’ai été heureuse, mais je crois que j’ai perdu depuis, tout ressort et toute volonté…
Tu ratisses, ramènes à toi, pour lui, pour vous, des éclats que tu crois perdus. Tu le vois, même lointains, ils t’habitent encore et tu t’enhardis, lui demandes des comptes : que se passe-t-il donc à Linguère ? La colère te redresse : mais quand donc au début d’une tournée sauras-tu et ce que tu vas faire, et quel jour tu auras fini ? […] cette incertitude est un peu humiliante… C’est dit !

Et puis, sur une note d’espoir ta lettre se termine. Elle est ténue mais tu souhaites y croire. Voici que de la chambre voisine, où Nine fait sa sieste, te parvient la chanson Au clair de la lune : donc agréable réveil, pourvu que ça dure ! Un
répit contrepoids au dépit ? Comment le préférer, lui donner de la place, le faire grandir ?

L’ami Pierrot s’est éclipsé mais court la plume… ouverte est la porte et brûle le feu, encore…

La lumière est dehors

La lumière est dehors qui donne ses velours aux ombres… dehors
aussi leurs clignements, leurs jeux infinis, leurs
cache-cache

Une petite terrasse derrière la porte, quelques marches à grimper…
et le soleil intense, éclatant… Sur les fils tendus, le linge du dedans qu’une brise
insouciante
anime

A l’écart sous les filaos, un clapier désaffecté… Le sourire du garçon
aux yeux rieurs, agile à se glisser dans les cages poussiéreuses.
P’tit loup son nom, assorti du sourire auquel Nine
s’invite

incertain regard – N°21 – Eté 2022 : Entretien avec Gérard Noiret

Entretien rédigé par Martine Gouaux à partir d’un entretien mené par Patrick Fourets et Patrick Guillard

L’atelier d’écriture se réunit depuis cinq ans, lorsque Gérard Noiret nous propose un nouveau projet : la reprise d’une revue de poésie animée depuis dix-huit ans par le poète Hervé Martin qui désire se consacrer à l’écriture et souhaite passer le relai. A partir du numéro 11 paru en 2015, la municipalité d’Achères deviendra l’éditrice, elle assumera la logistique.

Lire la suite

Le projet est ambitieux, nous nous embarquons dans l’aventure : continuer à faire vivre cette revue en ligne, accessible à tous, lui donner un nouveau souffle. Elle doit s’ouvrir à diverses formes de créations (poésies, romans, nouvelles…), interviews d’auteurs avec publications d’inédits. Prendront place également des entretiens avec des artistes et les reproductions de quelques-unes de leurs œuvres. Des notes de lecture et une sélection, par le comité de rédaction, de textes envoyés à la revue, complèteront les numéros.

Pour nous, la question de la publication devient immédiatement très concrète. Deviennent nécessaires l’approfondissement de la lecture, la confrontation avec la diversité des univers littéraires, poétiques. L’attention à la façon de travailler la langue et de dire le monde s’impose. Toutes ces rencontres, ces mises en mouvement, ce travail rigoureux, sont déterminants, ils éveillent en nous un soi possiblement plus vaste.

Vient alors le jour où il est temps de donner la parole à Gérard Noiret. Ce vingt-et-unième numéro nous en offre l’occasion.

Peux-tu expliciter l’importance que représente pour toi la reprise d’incertain regard et son animation par les membres de l’atelier d’écriture ?
Si un atelier d’écriture ne peut produire des textes aboutis, je reste persuadé qu’on peut contester le « recrutement social » des auteurs actuels et qu’il faut que des écritures partent d’ailleurs. Je n’aurais pas mené tant de Chantiers d’écriture dans des lieux réputés difficiles si je n’avais pas été convaincu que des œuvres fortes pouvaient provenir de là où on ne les attendait pas… Comme je dois beaucoup à la décentralisation culturelle et à ce que Gramsci a pensé avec son concept d’« intellectuel organique », je savais dès le départ que mon travail à Achères se développerait sur plusieurs années. Il a commencé par la volonté de faire vivre des expériences de langage à partir des forces potentielles du français et par la rencontre avec des livres marquants et des auteurs. Il s’est poursuivi par des croisements avec le théâtre, les arts plastiques et la philosophie, puis par des lectures publiques soigneusement préparées. La dernière étape a débuté il y a trois ans. C’est celle de la prise de responsabilité intellectuelle. incertain regard est le lieu où vous êtes confrontés à ce qui doit être vécu et pas appris. C’est parce que le Chantier en est arrivé à ce moment que je ne peux plus avoir la place que j’occupais.

Comment es-tu devenu poète ? Quelles ont été les étapes qui ont jalonné ton parcours ?
Mon apprentissage a duré de 1963 à 1978. Pendant ces 15 années, je suis passé par le vers compté et la rime, le vers libre, l’écriture automatique, les collages, la prose et la parole en archipel. À chaque étape, j’ai dévoré les poètes les plus marquants de ces courants et les théoriciens qui ont analysé leurs pratiques. La secousse la plus durable a été celle du surréalisme. Même si après avoir lu Ponge et les auteurs du structuralisme j’ai fini par leur tourner le dos. Les derniers temps, empêtré dans les théories de la mort du sujet et de la beauté, et mes engagements politiques, j’ai presque cessé d’écrire.

Quels livres ont marqué ton écriture ?
Au commencement, Le livre d’or de la poésie française, de Pierre Seghers, la meilleure et la plus incitante des anthologies. Après, il y a eu Alcools d’Apollinaire, la Prose du Transsibérien de Cendrars, les Manifestes du surréalisme de Breton, Stèles de Segalen. Puis lire a fait boule de neige. Ma bibliothèque doit désormais comporter 7 ou 8000 titres.

Pourquoi faire terminer ton apprentissage en 1978 ?
Parce que ma vie s’est déchirée cette année-là et que le choc qui cumulait l’échec familial et l’échec politique a modifié un temps mon langage écrit. Ce que j’appelle le langage profond a fait irruption dans mes phrases. C’est à lui et pas à ce que j’avais appris, que je dois d’avoir écrit des textes ayant à voir avec la poésie. Dès que j’ai repéré les drôles de formulations qui dépassaient mon vouloir, j’ai su que j’avais ce qui me manquait, qu’il me restait à en domestiquer l’énergie. L’existence m’a donné ce qui dépasse le savoir et le travail. Ce que ni les études, ni les ateliers ne peuvent apporter.

Pourquoi dis-tu de ton premier livre qu’il est le seul dans ta bibliographie qui soit un livre de poète ?
Par coquetterie… et pour souligner la différence, très douteuse je te l’accorde, entre poète et écrivain ! Chatila est un livre d’écrivain. Il a fallu une réflexion sur sa structure pour qu’il existe, et il est nécessaire que le lecteur ait un minimum de connaissance des arts pour le comprendre. Alors qu’il s’annonce comme un poème politique, qui va dénoncer et ouvrir sur l’avenir, il est une critique dialectique de ce genre. Ce n’est pas pour rien que le titre comporte trois syllabes et se termine par un « a » comme Guernica, alors que les villes de Sabra et de Chatila ont été attaquées ensemble. Un poème voulant intervenir directement dans le réel les aurait mentionnées toutes les deux… Au contraire, les poèmes du Pain aux alouettes ne nécessitent aucune connaissance préalable et m’ont presque été donnés.

Pourquoi « presque » ?
Parce qu’il a fallu une critique radicale des brouillons qui étaient des suraccumulations de bribes de langage profond, pour que leur utilisation devienne possible. Sans Jean-Pierre Lemaire, ces formulations seraient demeurées inutiles comme le pétrole avant l’invention des moteurs l’utilisant. Après un trimestre où j’avais décidé de passer à autre chose, j’ai eu un déclic. Je me suis levé chaque jour en reprenant ce que j’avais souligné la veille et de matin en matin les poèmes se sont succédé. Je n’avais qu’à trouver un titre et une durée de vibration aux formulations jusque-là incompréhensibles. Entre leur obscurité, ma connaissance de la banlieue et mes pratiques d’écriture ultérieures, l’alliage a pris sans effort.

As-tu eu du mal à te faire éditer ?
Pas du tout. La Petite Sirène (éditions Temps Actuel) était la collection où je rêvais d’être car elle me semblait manifester ce que pouvait être un communisme sans sectarisme. Je n’ai pas eu à envoyer mon manuscrit. Présentés par Jean-Michel Maulpoix, mes premiers poèmes étaient à peine parus dans la revue Vagabondages que Rouben Mélik m’a téléphoné. J’ai failli en mourir ! Malgré un nombre considérable de coquilles dues à un problème d’imprimerie, Le pain aux alouettes a été ma chance. Les 1 800 exemplaires se sont vendus en 8 mois. On a parlé de moi à France Culture et dans les jurys de prix. Il y a eu de la presse. Curieusement dans le Figaro Magazine, mais pas dans l’Humanité.

Pourtant, durant les années 1970 tu as été adhérent et militant au Parti Communiste…
J’ai été en 72 un communiste pour le Programme Commun et pas pour la Révolution, et pas pour « la dictature du prolétariat ». Après un temps d’opposition interne, j’ai quitté le PC lorsque le « globalement positif » l’a emporté, en 83, pour qualifier le bilan de l’URSS. Pour quelqu’un qui pensait que ce bilan était globalement catastrophique, l’air était devenu irrespirable. Reste que j’ai vécu de 1972 à 1978 une période d’une grande intensité : je suis passé de l’usine à un métier d’animation, j’ai dirigé un vrai village d’enfants, j’ai suivi un grand nombre de stages de formation, et les responsabilités – on m’a proposé d’être Conseiller Général puis Maire – m’ont permis de me réaliser. Pendant ces années, j’ai cru que les idées de l’euro-communisme l’emporteraient. Le rêve a fini en 1978, en même temps qu’un autre. Il m’a fallu repartir.

En quoi cette période a laissé son empreinte dans ton activité littéraire ?
Elle a laissé des traces et une mémoire en colère dans le citoyen et dans l’intellectuel, mais pas dans le poète – encore qu’il existe une plaquette parue en 1976, Soleil Jara.

Ta poésie est « une poésie du politique », dis-tu, peux-tu préciser ?
Comme Chatila, les poèmes du Commun des mortels, de Pris dans les choses ne cherchent pas à dire avec plus d’émotion ou plus de rythme ou d’harmonie ce que disent les discours. Ma poésie n’est pas politique car je n’ai aucune révolte, aucune condamnation et aucun espoir à délivrer. Mon écriture cherche toujours le « beau » et l’imprévisible dans le langage. Seulement, elle tient compte du fait que les hommes et les femmes ont des raisons voire des convictions, que les paysages et les lieux de vie sont déterminés par des rapports de force, des idéologies, des enjeux de pouvoir et d’argent. D’où le « du politique » qui sous-entend que je ne crois ni à l’éternel, ni à l’universel, ni à une nature humaine qui viendrait d’un Créateur.

Dans ton travail de critique, tu aimes souligner que tu te sens militant. En a-t-il toujours été ainsi ? Quelle cause littéraire défends-tu ?
J’ai beau avoir écrit dans pas mal de journaux et revues, je ne me perçois pas comme un gardien de l’ordre esthétique. Je me bats pour la poésie à l’intérieur d’un combat plus général pour les valeurs d’un humanisme critiqué. Ce qui m’anime depuis 40 ans, c’est la certitude que l’art, grâce à ses détours, garantit la liberté, l’invention, l’émancipation. Si je veux défendre une cause, je le fais avec les moyens de la parole politique. Mes articles dans Esprit, dans La Quinzaine, dans Le Monde diplomatique, défendent, se battent pour. Au moment du clap de fin, je n’en regrette que deux. Ils étaient contre. Mis à part eux, je persiste et je resigne.

Durant quelques années tu as pris des cours de théâtre.
Oui, pendant 3 ans.

Quelles ouvertures ce travail sur l’oralité et le corps a-t-il initiées ? Quelles articulations fais-tu entre écriture et lecture, mise en voix ?
Mon prof avait été l’élève… d’un élève de Grotowski. Il a changé ma conception des lectures poétiques. Ce que j’ai appris physiquement a élevé mon niveau d’exigence en ce qui concerne la dimension sonore du langage. Au fil des séances en survêtement sur scène, j’ai découvert les propriétés de la voix, la qualité des silences et de la présence, j’ai appris à accepter qu’on s’approprie et qu’on transforme mon travail. J’ai eu cinq textes poétiques joués dans un théâtre, dont un que j’ai écrit, mis en scène et joué pour mes 40 ans. Le soir de la première, il y avait plus de 600 personnes payantes et une cinquantaine de poètes invités.

L’un des cinq, Willy, a été joué à Achères.
Oui, avec une troupe qui mélangeait des comédiens professionnels et des amateurs. Là encore, quand j’y repense, la nostalgie m’envahit.

En mars 2006, France Culture, a mis en ondes Le pont de la morue : « roman de voix en cinq bavardages ». Est-ce pour toi l’équivalent d’une pièce de théâtre ?
Bien sûr, mais c’est une aventure très différente de ce que j’avais pu vivre en assistant à des répétitions ou en étant dans le public. Là, j’étais devant mon poste à découvrir une oeuvre dont je n’avais signé que les paroles. Le rythme général, les apports musicaux qui matérialisaient les époques, la répartition des voix masculines et féminines, tout était nouveau. A la fin, j’ai tout de suite pensé à ma sœur qui est une seconde mère puisqu’elle m’a élevé et je me suis demandé ce qu’elle avait pensé en entendant à la radio des parties de sa vie, certes réinventées, mais tout de même reconnaissables, servir de toile de fond. Jusqu’à son coup de fil, j’ai oublié que l’émission rassemblait en moyenne 30 000 auditeurs.

Les éditions Tarabuste viennent de publier ton dernier livre. Autour de quels thèmes tournent ces poèmes ?
Après avoir exploré du côté de la poésie du politique, j’ai voulu définir une poétique du sourire. Pas le sourire niais ou satisfait. Un sourire qui part des haïkus et du sfumato. Un sourire qui se prolonge dans la direction de l’humour, du désir ou du fantastique mais qui s’arrête avant de leur correspondre ou au contraire qui les dépasse. Rue chair et foins n’a pas de thèmes à proprement parler. Ce n’est pas pour rien que sa première partie a pour titre Un beau désordre et que la seconde, En passant, est un enchaînement de sensations qui suggèrent sans être développées. L’ensemble est une déambulation à travers des moments de vie qui remontent parfois aux années 90, et que j’ai réinterprétés sans aucun souci de vérité ou de réalisme.

Entre 2011 et 2019, année où Obsidiane a sorti En passant, tu n’as rien publié. Pourquoi ce long silence ?
Parce que le monde poétique a changé, parce qu’Action Poétique a cessé de paraître, parce que Maurice Nadeau est mort, parce que le numérique a gagné, parce que les articles, les ateliers et les voyages ont maintenu les apparences… parce que je ne faisais que me répéter.

Comment a-t-il pris fin ?
Après Autoportrait au soleil couchant, j’ai continué à écrire mais je voulais rester fidèle à mon idée de publier à chaque fois un livre différent par sa structure et sa visée. J’en étais à me résigner parce que rien de neuf n’advenait lorsque le hasard a bien fait les choses. Afin de répondre à une invitation du Festival des Trois Rivières au Canada qui précisait que les lectures ne devaient pas excéder 3 minutes, j’ai mis au point des petits poèmes verticaux : 6 ou 7 vers de 5 ou 6 syllabes, avec un silence augmenté entre les vers. A partir d’eux tout est reparti. Cette petite forme m’a permis de me défaire d’une angoisse venue de l’enfance et des années passées dans un service où je côtoyais quotidiennement la misère. Puis elle a servi d’accélérateur aux poèmes développés et m’a amené à réinterpréter les moments que j’avais notés sur mes carnets. Il ne me manquait plus qu’une occasion pour avoir de nouveau envie de publier. Quand François Boddaert m’a proposé d’entrer dans sa nouvelle collection, Rue chair et foins était très avancé. J’avais besoin de retours, de savoir si ce qui avait fonctionné oralement soutiendrait l’épreuve de la lecture muette. Je lui ai proposé En passant, qui était la seconde partie, le final, du manuscrit. Quand j’ai signé le service de presse, je me suis rendu compte que cette fois mon livre correspondait à l’individu en devenir que je suis ou voudrais être. Que j’entendais une voix qui n’était ni celle de l’angoisse du moi profond et ni celle du je quotidien. Cela a été déterminant pour mettre un point final à Rue chair et foins.

Que ce soit lors des ateliers d’écriture, lors de l’animation de la revue ou dans son interview, la parole de Gérard Noiret est portée par une belle énergie, nourrie par une profonde connaissance de la poésie, de la philosophie, soutenue par la conviction que d’autres paroles demandent à naître, libres, également chez les timides, les rêveurs, les mal assis des bancs d’école, ceux qui demeurent sur un seuil ou dans les marges.

Après l’accompagnement, vient un temps où il convient d’être lâché – pas tout à fait malgré tout – un temps où il faut expérimenter une solitude d’écriture, sur un projet au long cours, chercher à résoudre toute sorte de problèmes : ceux du lien entre sens et forme, du continu et du discontinu, de la composition, autrement dit, il s’agit de construire…

C’est ainsi que les participants de l’atelier sont mis sur orbite, invités à publier. La perspective de création d’une collection, par lui tracée, reste cependant ouverte. L’avenir dira si la municipalité et la bibliothèque concrétiseront ce projet.

Gérard Noiret, quant à lui, met progressivement un terme à son travail de meneur d’atelier d’écriture et de critique, pour se consacrer pleinement à la poursuite de son oeuvre.

incertain regard – N°20 – Eté 2021

Ciel voilé

La mère s’arrête et descend de vélo. Nine est derrière sur le porte-bagage… Du pont au-dessus des années, comment affirmer que son pied s’est pris dans les rayons ? Elle a retenu la rue en terre battue, un petit marché, des hommes et des femmes nonchalants qui font leurs courses. Bien sûr, la douleur ne laisse aucune trace… le ciel est voilé, la scène terne. Il reste un aplat qui ne connaît ni ombre ni doute.

Lire la suite

S’il est un souvenir primitif, c’est bien celui-ci ; tremblant comme un rêve, énigmatique, vide d’émotion. La fillette n’y figure pas et pourtant…

Quel est donc ce feu inverse du souvenir qui éteint toute trace de douleur et sauve le futile ? Dans quelles ombres se sont inscrites les empreintes ? Que reste-t-il aujourd’hui pour guider la visite, remonter le temps, se souvenir ?

Une fois les braises éteintes, la douleur met les voiles. Gauche, ainsi tournera la roue. Et le ciel, mine de rien, offrira du jeu à l’histoire.

Intimité de la nuit

Le lit à barreaux de ses trois ans est étrangement large. Elle s’emmêle dans le drap, se tourne et se retourne tant et tant, que sa tête finit par migrer jusques aux pieds. Dans une plaine qui aurait perdu ses collines, elle cherche en vain un coin où se blottir.

A l’évidence elle se débat dans un demi-sommeil, un entre-deux (ou d’eux… puisque toute la famille dort dans la même pièce). Il arrive donc, qu’un obscur charivari s’immisce dans l’intimité de sa nuit : intrus dans l’abri qui désespérément se cherche, derrière les paupières closes.

Quelque chose s’est planté entre sommeil et veille, valse hésitation, mécanique douteuse, dont elle ignore le prix, mais pressent qu’elle est coûteuse.

J’ai attendu…

Elle lui dit « je n’en ai pas pour longtemps », descend de la voiture et s’engouffre dans le grand magasin. Sur la banquette arrière Nine reste seule, attend. Elle assemble et sépare les doigts d’une main : deux et deux ou, trois et un… Une chansonnette l’avait mise sur la voie. Sa mère et sa grand-mère la chantaient en catalan, elles lui prenaient les doigts l’un après l’autre, comme s’il avait fallu qu’à chacun, elles disent bonjour :

« aquell es el pare
aquell es la mare
aquell es el que fa la sopa
aquell es el que la menja tota
aquell es el que va treure el vi
i que en vessa pas un gouti gouti gouti ! »

Nine en fait un jeu d’alliance à quatre doigts. Quatre comme dans la famille. Elle essaie de varier les associations, mais le coeur n’y est pas…

Elle se tourne vers la porte du magasin. En ne la quittant pas des yeux… peut-être… Sur le plastique de la banquette elle glisse d’une vitre à l’autre… bouger !… Au sol, même les feuilles mortes se soulèvent ! Elle l’a vu !

Sur le trottoir des gens se croisent, affairés – des gens…
Un garçon longe la voiture, se retourne brusquement, elle voit ses paupières retournées et sa bouche hilare – rouge, trop près…
L’attente se dilate… agitée… le sanglot se ravale – une peur, que l’on dit bleue…

Maudite soit la lumière jaune-verdâtre de la scène !… Et sans crier gare, la mère apparaît. Nine se laisse aller à un gros pipi sur la banquette.

Dans un remake anachronique, elle pourrait protester avec accent et intonation :
« Eh ! dit-don ! J’ai attendu, jusqu’àààà… fatiguer » !

Autre possibilité, autres mots, ceux de Roland Barthes* :
« Attente. Tumulte d’angoisse suscité par l’attente de l’être aimé, au gré de menus retards ».

Petites variantes d’une même histoire au travers des âges…

*Fragments d’un discours amoureux, Roland Barthes, éditions du Seuil, collection Tel Quel, 1977

A cette heure déraisonnable…

A cette heure déraisonnable où le ciel est chauffé à blanc et l’air saturé d’humidité, Nine accompagne son père sur un chantier. Quelques ouvriers travaillent autour d’un vieux camion. Les arbres sont jeunes et l’ombre clairsemée. Les tee-shirts collent à la peau. Les hommes discutent technique.

La fillette ? Son esprit musarde quand pointe puis se précise l’effluve : mélange d’huile de moteur, de sueur poivrée des hommes, peut-être aussi, une note de tabac brun. C’est puissant… tout bonnement délicieux !

Qui parle de l’innocence des enfants ?

La femme, le buisson et le commandant de cercle

Au creux d’un buisson, voilà où elle habite : buisson touffu adossé à un pilier, parfaite cabane d’enfant mais, abri de fortune… pour elle.

La femme vit là, une ou deux bassines dans l’ombre en attestent. Passant par hasard, Nine l’aperçoit, courbée, un pagne en toile de jute autour des reins, entre ses mains, un maigre balai de quelques brins de sorgho gratte la poussière. Tant de solitude, de dénuement ! La fillette croit avoir été témoin d’une scène interdite.

Quelle folie se tient au-dedans de cette femme ?
Bien plus tard, sous d’autres latitudes, la gamine fera de son image un creuset, vertige-étalon de son regard, sur d’autres exclusions, d’autres misères.

Quant à lui, le buisson, tel un tirailleur en faction devant la concession du commandant de cercle, il se dresse… contre un montant du portail. La femme, au creux de sa guérite broussailleuse, monte une garde désinvolte.

Le commandant de cercle, cet administrateur colonial, Albert Londres le nomme « dieu de la brousse »*. C’était il y a longtemps et l’on devine aujourd’hui, que la femme a de la mémoire… folle ou pas, elle sait s’y prendre, la bougresse !

Nine perçoit l’incongruité de la situation : cette femme n’a sa place nulle part, ni avec les siens, ni encore moins chez les blancs. Elle, sa toile de jute et ses bassines sont presque un affront… en ce lieu. Pourtant l’enfant n’est pas loin de penser que sa présence têtue, presque sous les fenêtres du grand administrateur, la rapproche du cercle de dieu qui, comme chacun le sait, peut aussi être clément.

Bien sûr, Nine ne sait rien de l’histoire qui fait voisiner ainsi ces deux personnages : lui, grand cœur du haut de son bon droit, laisse faire… et elle, présence silencieuse, persiste et balaie… obstinément.

Y aurait-il donc derrière les murs de la concession, une large et sombre tache qui traîne ? Quelque faute ancienne à « rattraper » ? Mais où risquerait-elle de tomber, pour que quelqu’un se charge – tâche périlleuse – de la rattraper ?

*Terre d’ébène, Albert Londres, Albin Michel, 1929

incertain regard – N°19 – Hiver 2020 : Entretien avec Gérard Cartier

par Martine Gouaux

Gérard Cartier est né à Grenoble, en 1949, au pied du Vercors et de la Chartreuse, pôles autour desquels gravitent nombre de ses écrits. Il possède une solide formation scientifique. Sa vie professionnelle d’ingénieur est riche de voyages. Il a participé à la construction d’ouvrages importants : le tunnel sous la Manche, la ligne ferroviaire Lyon-Turin, les métros du Caire et d’Athènes… Vaste est également sa culture littéraire. Gérard Cartier est un poète reconnu, deux de ses livres ont été primés : Le Désert et le Monde (Flammarion, 1998), prix Tristan Tzara, et Méridien de Greenwich (Obsidiane, 2000), prix Max Jacob. Sa dernière publication est un roman, L’Oca nera (La Thébaïde), sorti en 20191. Je ne peux clore cette présentation sans mentionner son implication dans l’organisation, avec Francis Combes, de l’affichage de poèmes dans le métro parisien entre 1993 et 2007, son activité de critique de poésie et de coordinateur de la revue littéraire en ligne Secousse.

Lire la suite

Nous nous rencontrons à la bibliothèque d’Achères où l’on met à notre disposition la pièce qui, cette année, sert d’atelier à un écrivain, Gérard Noiret, et à un artiste, Frédéric Cubas-Glaser. C’est entourés de leurs œuvres, accrochées aux murs et en chantier, que nous nous installons.

D’où vient ce besoin de poèmes ? Y a-t-il des auteurs ou des personnes qui vous ont marqué, qui vous ont orienté vers la poésie ?

C’est une bonne question : pourquoi écrire ? et pourquoi de la poésie plutôt que de la prose ? Je n’ai pas de réponse, c’est le fruit d’une pulsion irraisonnée. J’ai été attiré assez tôt par la poésie. Adolescent, j’écoutais une émission de radio qui s’appelait « le Club des poètes » – il me semble que c’était le dimanche soir, sur le France Inter des années 1960. Les poèmes étaient lus par des comédiens, il y avait parfois des moments extraordinaires. Je me souviens encore, par exemple, d’un poème de Baudelaire lu par Wicky Messica : « Ma femme est morte, je suis libre ! / Je puis donc boire tout mon saoul… »

Les poètes qui m’ont marqué sont très variés. Mes premières vraies émotions sont dues à Baudelaire (j’ai longtemps porté sur moi Les Fleurs du mal) et à Verlaine ; un peu plus tard, à Apollinaire et à Cendrars. J’ai ensuite découvert les surréalistes, qui m’ont beaucoup occupé, même si je n’ai jamais écrit dans cette veine. Puis j’ai descendu le fleuve de la poésie, avec les poètes de l’après-guerre (parmi lesquels Yves Bonnefoy et Jean Malrieu), jusqu’aux contemporains. Parmi ceux-ci, certains m’ont marqué durablement : Paul Louis Rossi, découvert avec Le Voyage de Sainte Ursule, Jean Ristat, Franck Venaille et quelques autres. Ce sont des poètes aux écritures extrêmement différentes, parfois aux antipodes les unes des autres. Mon parcours de lecture est donc banal, mais il a sa justification. On ne peut pas écrire sans avoir en tête l’histoire de la poésie, sans lire les autres, les grands anciens comme les contemporains, sans se confronter à eux : on écrit souvent en réaction à la génération qui précède. Ce qui ne dispense pas, évidemment, de travailler beaucoup…

J’ai relevé une phrase, au tout début de L’Oca nera, qui peut être une sorte de chapeau à quelques questions que je souhaitais vous poser : « Toute expérience (la lecture d’un livre au même titre que l’étude de l’Histoire ou l’épreuve de la vie) est un affrontement à la complexité ; elle ne vaut que pour autant qu’on en dégage soi-même le sens. » Pouvez-vous nous parler du hasard et de la recherche de sens ? Le hasard est un thème qui revient souvent chez vous, qui est d’ailleurs le titre d’un de vos recueils (Obsidiane, 2004).

Le hasard est en effet pour moi un thème important ; il est le lieu et la condition de la liberté d’écriture. Dans L’Oca nera, par exemple, je me suis donné au départ une contrainte assez forte, puisque la structure du livre est celle d’un jeu de l’oie. Il est composé de 62 chapitres, comme autant de cases ; on y trouve à leur place habituelle les cases néfastes (l’hôtel, le labyrinthe, la prison, la mort, etc.) et, de neuf en neuf, un chapitre dévolu à l’oie (qui est ici noire, comme l’indique le titre) ; s’y ajoute un dernier chapitre, le « paradis » de l’oie, comme dans le jeu. Le récit lui-même épouse la géométrie du jeu, puisqu’il se développe en spirale en se resserrant peu à peu sur l’énigme – la figure de la spirale y apparaît d’ailleurs de façon récurrente. L’intrigue, à l’intérieur de ce cadre assez strict, c’est le hasard qui l’a déterminée – comme dans la vie : le jeu de l’oie a de tous temps été réputé une image de la vie humaine. Paradoxalement, ce jeu de la contrainte et du hasard donne une grande liberté pour inventer, pour réagir aux sollicitations de l’imagination.
Je vais vous donner un exemple. Hormis la forme générale du livre, l’identité du narrateur et celle de « l’oie noire » (que j’avais en tête depuis des dizaines d’années), je n’avais aucune idée précise des thèmes que j’embrasserais. C’est en écrivant que les autres personnages sont apparus, en particulier Mireille Provence. Elle a une existence historique, on la connaît sous le surnom de « l’espionne du Vercors ». J’en avais entendu parler par mon père. Vivant dans cette région après la guerre, il était impossible de ne pas être marqué par le drame du Vercors. En outre, l’un de mes oncles y a été fusillé. Nos mémoires ne sont pas seulement individuelles, elles charrient aussi une partie des émotions et des savoirs de ceux qui nous ont précédés. Pour en revenir à Mireille Provence, elle ne faisait pas initialement partie du livre. Elle y est apparue de façon naturelle, appelée par le thème du Vercors, et est devenue peu à peu si nécessaire que j’ai fini par enquêter sur elle – une véritable enquête, dans les archives. Elle s’est imposée d’autant mieux qu’elle fait contrepoint au personnage de l’oie noire.
Cette méthode de composition est aussi celle de mes livres de poésie. Je ne vais jamais totalement à l’aventure ; je définis toujours un plan au préalable ; mais, à l’intérieur de cette contrainte, je procède avec la plus grande liberté.

L’Histoire, la géographie, sont également des thèmes importants dans ce que vous écrivez. Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez écrit Alecto (Obsidiane, 1994), recueil qui m’a profondément touchée ? Avez-vous fait le voyage à Terezìn ?

Alecto est un tombeau de Robert Desnos. Il a été déporté en Allemagne et, après être passé de camp en camp, est mort à Terezìn, en Tchécoslovaquie, peu après la Libération. Le lieu est évidemment important. Je suis allé en Tchécoslovaquie mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, pour garder ma liberté de création, je n’ai pas pris la route qui menait à Terezìn alors que je n’en étais qu’à quelques kilomètres. J’ai évidemment beaucoup fréquenté Terezìn par la pensée et par les livres. Mais plus que la géographie, ce qui est important dans Alecto, c’est l’Histoire, celle de la seconde guerre mondiale.
Beaucoup de mes livres s’inscrivent dans le siècle. La résistance en Vercors était déjà le thème d’Introduction au désert (Obsidiane, 1996) et du Désert et le monde. Certaines pages du Hasard traitent de la guerre d’Algérie et de la Palestine. L’Histoire est une inquiétude, de nature presque politique. On ne peut pas vivre sans nouer des rapports avec ce qui nous a précédé : le passé nous aide à penser le présent. C’est aussi la leçon de L’Oca nera, avec ce double jeu, ce balancement entre la résistance armée dans le Vercors contre l’oppression nazie et le mime qu’en font aujourd’hui dans le Val de Suse les opposants au projet Lyon-Turin…
Quant à la géographie, elle est pour moi essentielle. Tous mes livres sont situés, ils empruntent à des lieux précis. On peut même considérer que L’Oca nera est le roman d’un territoire : celui que cartographie le plan 77 de Michelin… Il en est de même de mes livres de poésie. L’histoire naturelle y occupe aussi une grande place. En fait, j’écris des livres pour l’école primaire : l’Histoire, la géographie, l’histoire naturelle, la morale, les mathématiques !…

Au sujet de la ponctuation, vous citez Octavio Paz au tout début des Métamorphoses (Le Castor Astral, 2017) : «La poésie est nombre, proportion, mesure : langage – sauf qu’elle est un langage tourné sur soi et qui se dévore et qui s’abolit pour qu’apparaisse l’autre, le démesuré, le soubassement vertigineux, le fondement abyssal de la mesure.» Que devient la ponctuation dans vos poèmes ?

Cela revient à poser la question de ce qu’est la poésie par rapport à la prose car, pour moi, il n’y a pas de poésie s’il n’y a pas un travail sur la mesure, le rythme. Dans la prose, ce qui mesure l’expression, et aussi la pensée, c’est la ponctuation. En poésie, on peut user d’autres moyens que le point et la virgule – c’est mon cas.
Gérard Cartier poursuit en explicitant le rôle dans sa poésie des espaces blancs ou des majuscules (petits silences internes aux vers) : autant d’aides au sens et façons de mesurer, de rythmer le poème.
Le poème est chant, rythme, sonorités. Le sens n’est pas premier, il y est pris, il en résulte ; il n’est donc pas forcément linéaire. Dans les vers, la rupture en bout de ligne, outre un rôle de mesure, est une façon de briser le cours de la pensée : elle est propice à la surprise, au changement d’idée. Vis-à-vis du sens, le poème a un statut ambigu. Il faut que le lecteur comprenne, bien sûr, mais il est bon de ménager une certaine incertitude, voire une duplicité, un double sens. Quand tout est parfaitement transparent, linéaire, sur le modèle de la prose, cela fait rarement une bonne poésie. Le jeu du sens, du clair et de l’obscur, est l’un des plaisirs du poème – ainsi, quand je lis Sophie Loizeau par exemple…

La construction de vos livres, poésie ou roman, est primordiale. Je pense, par exemple, aux Métamorphoses et au Voyage de Bougainville (L’Amourier, 2015). Les tables et index invitent à un jeu, ce sont des propositions d’entrée dans les poèmes, autant de perspectives de lectures différentes pour un même poème.

Oui, et il y a là un aspect ludique. Je ne publie pas de recueil, c’est-à-dire de collection de poèmes écrits au fil des jours, pour noter une émotion fugitive, une réflexion, une scène, etc. Je ne commence jamais un livre sans en définir auparavant la forme globale : elle préexiste à l’écriture. Il en est ainsi du Voyage de Bougainville, de L’ultime Thulé (Flammarion, 2018), qui imagine le voyage de Saint Brendan (lui aussi en forme de jeu de l’oie), etc. Chaque poème a évidemment une signification en soi, mais il ne prend son sens véritable qu’au sein de l’ensemble. Les tables des matières explicitent la structure du livre, dont on n’avait pas eu forcément conscience à la lecture. Par exemple, c’est en lisant la table des Métamorphoses qu’on se rend compte que chaque poème évoque un auteur et un élément d’un banquet (un plat, un dessert, un vin) et que l’ensemble forme un art poétique. C’est bien sûr un jeu.

Dans le dernier poème de votre livre Le hasard, vous écrivez :
« …je compte et corrige
Lente rédemption Et avant que se répande
Le silence je recompose le monde
Découpant dans la matière du hasard
Un sens plus parfait… »
Où se trouve le je ? Se trouve-t-il, comme vous le dites, dans le « je compte et corrige »? Recomposition du monde et création de soi semblent intimement liés ?

Dans cette citation, que j’avais oubliée, il me semble qu’il y a une chose importante : c’est que le monde est une invention. On le bâtit en soi, en tâtonnant – ce n’est pas une pensée fulgurante. J’écris rarement sous le coup de l’inspiration. Je sais généralement que je vais écrire un poème sur un thème donné, parce que j’ai un trou dans mon livre. Je fais un premier jet ; ce qui vient est décousu, le sens profond manque. C’est en reprenant cette ébauche, en la travaillant, que le sens peu à peu se forme, naît du poème, qu’un accord se fait entre les mots et le sens – qui n’est pas forcément explicité, qui peut rester sous-jacent. Je crois que pour le monde, c’est-à-dire la société, l’Histoire, la géographie, etc. c’est un peu pareil : son sens ne se donne qu’en tâtonnant. C’est pourquoi on le comprend souvent mieux à travers des œuvres littéraires, romans ou poèmes. La littérature joue un rôle essentiel pour façonner la vision qu’on se fait de la réalité.

Pendant que je préparais cet entretien, j’ai entendu par hasard à la radio une personne invitée qui citait une phrase de Marcel Proust : « Les idées sont des succédanés des chagrins », et bien sûr, je me suis demandé si c’était aussi vrai pour vous ?

Je ne crois pas que cela ait beaucoup joué pour moi. Si je considère ce que j’ai écrit depuis l’origine, ce n’est pas le chagrin qui a été déterminant : ce serait plutôt une émotion, souvent aveugle (le chagrin étant une émotion aveugle, on peut penser que c’est un cas particulier d’une loi plus générale…), une émotion qui n’avait pas trouvé forme et qui s’est logée dans un objet littéraire, beaucoup plus stable. Mais je crois qu’il n’y a pas que cela, qu’il n’y a pas que l’émotion : il y a aussi le jeu, on en a parlé ; il ne relève pas du chagrin, c’est autre chose.
Je lisais récemment un recueil de Paol Keineg, où l’auteur manifeste un grand désenchantement : lequel vient de l’âge, certainement, mais qui est aussi dû à l’évolution du monde, à la perte des idéaux, à ce qu’il appelle « le déclin du matérialisme historique ». C’est une émotion, mais d’une tout autre nature que celle qu’on peut éprouver à la perte d’un être cher, lors d’une rupture sentimentale, ou d’une grave maladie.

Ma dernière question concerne votre participation à l’élaboration de livres pauvres à la bibliothèque d’Achères. Que retirez-vous de cette expérience ?

C’est un défi. On doit écrire, en quatre heures, quatre poèmes en réaction au travail graphique ou pictural des artistes invités, sans avoir rien préparé (c’est au moins mon cas). C’est une contrainte, un jeu. On est amené à aller sur des terrains qui nous sont étrangers, tant au niveau des thèmes que des formes. Les poèmes sont plus ou moins réussis, mais je reviens chaque année avec un grand plaisir. Je trouve toujours moyen de réutiliser ces poèmes. Je n’aime pas qu’ils traînent dans la nature : il faut qu’ils s’insèrent dans l’un ou l’autre des livres en cours.

Gérard Cartier développe ensuite quelques techniques d’écriture : la réutilisation, dans un autre ouvrage, moyennant des ajustements mineurs, de poèmes qui « s’échappent » du livre en cours d’écriture (il explique que Le voyage de Bougainvilleest ainsi né d’une série de poèmes initialement écrits pour L’ultime Thulé) ; ou la reprise sous une autre forme d’un poème « qui ne prend pas », par exemple par la mise en prose d’un poème initialement écrit en vers, ou le contraire.
En le réécrivant sous une autre forme, on retrouve une liberté qui permet de le mener à bien, de lui donner sens. Ce qui veut dire aussi (mais on le sait depuis longtemps) qu’un poème n’a de sens que lorsqu’on l’a écrit. Il est réussi quand la forme et le sens se nouent.

Y a-t-il des questions, des thèmes que je n’ai pas abordés et qui manqueraient ?

On me demande souvent comment on peut être à la fois poète et ingénieur [rires], et aussi quel est mon rapport à la religion. Je suis athée, j’ai du mal à comprendre qu’on puisse croire en un dieu, mais je suis fasciné par la posture monastique. Étant jeune (10-13 ans), j’ai passé plusieurs étés dans une colonie de vacances située dans un ancien monastère, au milieu de la Chartreuse, un lieu extraordinaire. C’est l’âge où l’on amasse quantité d’images qui resteront à vie. Cela m’a marqué profondément : les forêts sauvages, la montagne, le ciel et les étoiles, et parfois, au fond des forêts, une ombre blanche qui passait : un chartreux… L’attitude du moine est une métaphore parfaite de celle de l’écrivain. Chaque écrivain se fait une représentation de lui-même, une sorte d’image élémentaire autour de laquelle il gravite en permanence, qu’il glisse de temps en temps dans ses pages, et à partir de laquelle il parle. L’écrivain est pour moi un être reclus dans la solitude et le silence, qui marmonne des choses qui lui sont essentielles, mais qui n’ont évidemment aucune espèce d’importance : un moine. Il y a peut-être autre chose, que je ne sais pas expliquer : l’attrait de la solitude, le fait de vivre avec presque rien, quelques livres, et la nature autour. S’y greffe un autre mythe, celui de Robinson : recréer le monde à partir de rien. C’est une image fascinante (c’est peut-être l’ingénieur qui parle !) : parcourir en raccourci toute l’histoire de l’humanité…

Nous poursuivons avec le pouvoir qu’ont certaines images : « …leur éclat cache un monde occulte, un noyau aveugle où dorment nos passions, si dense qu’il rayonne sans lumière et nous happe malgré nous. » (L’Oca nera, p. 49). Gérard Cartier évoque à ce propos la photo de Mireille Provence, sa « sidération » quand il l’a découverte dans les archives, la façon dont cette image est venue casser le mythe, compliquant la représentation du personnage : un retour à l’idée « d’affrontement à la complexité », évoquée en début de rencontre…
Et l’entretien s’achève comme un ricochet qui, naturellement, mettrait un point final à la courbe.

1 Depuis cet entretien, est paru Du franglais au volapük : ou le perroquet aztèque, éditions Obsidiane, 2019 [NDLR]

incertain regard – N°19 – Hiver 2020 : Crème anodine

Le 24 août 2007

Cher Hervé,

Cela fait longtemps que nous sommes restés silencieux, aujourd’hui il faut que je te raconte quelque chose, j’en ris à présent mais sur le moment ce n’était pas drôle. J’étais chez mon oncle Henri, tu le connais et tu me connais aussi, tu ne seras sans doute pas surpris.

Lire la suite

Toi, je t’imagine dans pareille situation ! Comme aurait dit ma copine Nicole – fille de Thérèse et Maurice, célèbres fermiers de Haute Corrèze – « hop-là ! À bon entendeur salut ! », et bon entendeur, tu l’es ! Même avant que les mots soient prononcés tu sais ce qui va être dit. Ce qui vient ensuite ne t’intéresse absolument pas, et sans que l’on s’en rende compte, tu as disparu. Le salut, oui… tu connais. Dire que je t’en parle encore ! Mais c’est une vieille histoire entre nous !

Moi, sur le moment j’étais clouée sur place, impossible de rire ou de partir, je suis donc restée. Le Tonton, tu sais comme il peut être tendu, électrique. Ce jour-là, dès le petit déjeuner, il était d’une humeur « massacrante », on l’aurait pilé. Heureusement il est allé faire les courses, mais quand il est revenu j’étais dans la cuisine. Tel un nuage noir qui se met en position stationnaire, roule, gronde avant de décharger sa provision de flotte, il vidait son cabas. Et moi, immobile à côté, je recevais l’averse, alors que rien dans ses propos ne m’était destiné – mais bon, sait-on jamais ? – j’essayais de me donner une contenance, de me tenir, bien si possible ! Peut-être me suis-je mise à ranger les provisions, démarche absurde ! En réalité je faisais n’importe quoi, tout allait de travers !

Erreur il y avait sur le sujet, à moins que ce ne soit sur l’objet, chose banale en tout cas. La vie, telle que nous nous la représentons, n’est-elle pas confusion de niveaux, de plans ? On le sait depuis longtemps, ce que nous nommons réalité n’est en fait, qu’une ombre projetée sur la paroi d’une caverne ! On le sait aussi, depuis l’ami Calderon, la vie est un songe !

Lui, le buste penché sur son cabas ou redressé brusquement, posait sur la table de la cuisine les steaks, le pain, les journaux – Le Monde et L’Indépendant – la tome de brebis de Formiguères… Le ton montait, les fruits étaient trop verts et il n’avait pas trouvé les sardines « capitaine Cook », il exultait :
« La pharmacienne !… la crème anodine ! »…

Je restais, ce n’était pas sans risques… Parfois on se précipite seul contre les murs, personne pour crier gare. Reste à savoir cependant d’où vient cette voix secrète et qui pourtant… préside. A cet instant, elle ordonnait de rester, cette même voix qui dans les rêves nous cloue sur place alors que nous voudrions filer à toutes jambes.

Je l’entends encore, je le revois, quand il est sorti de la cuisine pour ranger les oranges à leur place, dans la salle de séjour. Je les entendais tomber pesamment… non, il ne les laissait pas tomber ! Il les lâchait après les avoir accompagnées une à une, de façon à ce qu’elles butent dans le grand saladier, le Talavera vert et jaune, sur le buffet. Au poids des fruits il ajoutait sa hargne, et à la fin il s’est exclamé : « c’est in-crrroi-yable ! » accentuant le in, roulant les r, détachant les syllabes, d’une voix forte qui prend appui dans la poitrine, et fait caisse de résonnance, « in-crrroi-yable » (d’ailleurs, dans les réunions de famille, tu dois t’en souvenir, pas besoin de dire son nom, ce simple mot prononcé « à la manière de » suffit, on sait de qui il s’agit). J’aurais pu l’entendre du jardin, ou peut-être même, à l’autre bout d’un champ !

Cela ne souffrait aucune exception, à chaque fois que l’émotion dépassait un certain seuil, en même temps que le ton montait, surgissait le catalan, langue d’un peuple de paysans, langue rude, rocailleuse, qui règne sur les plaines, se souvient des torrents. Et si ce n’était pas le catalan, c’était la puissance de sa musique qui prenait le relais, celle de la langue des ancêtres, avec ses intonations, ses inflexions qui baignent le corps des tout-petits, ses inondations généreuses, bienfaisantes, celles de l’arrosage des champs, puisque les canaux d’irrigation, patiemment tracés et entretenus, avaient eu raison, en fin de compte, de la colère de l’eau dévalant des montagnes… Tout cela était connu, mais je ne l’avais pas appris intimement. Je n’avais pas poussé sur cette terre, ce n’est que par intermittence que je l’avais retrouvée. Là, réside la difficulté et peut-être aussi… le salut. Tu vois, il pointe à nouveau son nez, celui-là ! Par où peut-il bien passer ?

Hérissée, fascinée, meurtrie, accablée, je m’écroulais sur un tabouret au milieu de la cuisine… En fait tu sais, je ne suis pas toujours abattue. Les bons jours je monte au créneau – tu m’as vue plusieurs fois et cela t’amusait beaucoup – je bataille courageusement contre ses emportements avec… d’autres emportements qui je dois bien l’avouer, finissent par s’écrouler lamentablement. J’admire l’art de l’esquive, on laisse aller, et hop ! Sans crispations ni éraflures on glisse vers autre chose, on est ailleurs, rien de pesant… qu’est-ce que j’aimerais ! Pas de chance, les fées ne m’ont pas accordé ce don !

« C’est incroyable ! poursuivait-il, à la pharmacie, j’ai demandé à une jeune… que je ne connaissais pas, une crème anodine, comme je le fais d’habitude, hé bien elle m’a regardé puis elle est partie au fond du magasin, j’ai attendu, je n’y comprenais rien. Explication ! Elle ne savait même pas ce que ça voulait dire, anodin [anodin, ine : qui calme la douleur, sans guérir, précise le dictionnaire] et tiens-toi bien, il a fallu qu’elle aille demander à ses collègues ! »…
J’étais pensive tout en feuilletant un journal, histoire de me déconnecter avant le repas.

En fait, je m’en rends compte à présent, il y a bien longtemps que je l’avais déjà fait mien, ce noyau dur de la colère, avec ses variations de couleurs, du rouge, au noir en passant par le blanc, sans compter la bile noire. Depuis des temps immémoriaux, témoin aveugle du passé, il s’est transmis de générations en générations, de corps en corps. Sous une forme ou sous une autre, il n’a sans doute épargné personne, il a pris possession des lieux, si l’on peut dire, et je suis son témoin.

Comme je n’avais pas l’air de comprendre il est revenu à la charge, m’a touché le bras… presque frappé… ou l’a serré… je ne sais plus – façon de me prendre à témoin du scandale – mais c’était trop fort, ou trop près. Ce geste fut insupportable. Mon accablement fit place à quelque chose d’indéfinissable, un anéantissement… Emmurée pour tout dire, en une révolte aveugle… Et puis, au bout d’un moment, j’ai entendu dire :
« tchaaa, le futur ne manque pas d’avenir ! » (Philippe Meyer, célèbre chroniqueur à France Inter).
Alors, comme par enchantement, sa colère s’est évanouie. Désormais l’incident était clos, la maison avait retrouvé son calme.

En ce qui me concerne, impossible de savoir combien de temps s’est prolongé cet état de suspension de la pensée, sorte de fugue, très pratique au demeurant, mais qui possède malgré tout, bien des inconvénients. Impossible également de savoir si avant de me remettre à niveau, j’ai pu passer, comme tout un chacun, par la phase dite de la « cocotte minute ».

C’est étrange mais tu vois, après cet incident qui flirte avec les extrêmes, et après quelques jours de décantation, il me vient l’idée, ô combien audacieuse, que la colère, comme la révolte d’ailleurs, devrait pouvoir être flamboyante et salvatrice. Oui, colère et crème, même anodine, peuvent être de bonnes indications ! Pour limiter les dégâts collatéraux, il importe cependant, de lire religieusement la notice. Il me semble que toutes deux méritent attention et tendresse, et même notre entière considération.

Qu’en penses-tu, cher Hervé ? Après tant d’émotion, tes mots à toi, à défaut de ta présence, me seraient vraiment précieux.

Bien affectueusement,

Corine

 

incertain regard – N°18 – Eté 2019 : En écrivant avec Baptiste-Marrey

A l’heure où le soleil prend le Cours Julien en enfilade, à cette heure de parfait contre-jour où les arbres nus étirent leurs ombres, où les rayons obliques éveillent le crépi des façades grises, elle arrête ses pas devant une petite librairie. Le titre d’un livre sur l’Espagne, la république et la guerre civile retient son regard. Peut-être fait-elle un commentaire tout haut ? Peut-être est-ce à cause de son appareil photo en bandoulière ?

Lire la suite

La personne à ses côtés engage la discussion : un vieux monsieur, élégant, portant sacoche en cuir, lui dit : ce livre, là devant, est très intéressant ! Il lui parle aussi d’un lycée prestigieux dans les environs. Marie-Claire se demande s’il n’a pas été enseignant. Il lui parle de sa ville, se laisse aller à regretter l’ambiance de son quartier, les Plaines, celui d’autrefois… Elle revient au livre : quel est celui qu’il trouve intéressant ? Le montreur de marionnettes de Baptiste-Marrey, répond-il en pointant du doigt un roman derrière la vitre. Tout à côté, elle remarque un court texte, quelques lignes, une citation de l’auteur, encadrée au stabilo orange fluo. Elle se penche, lit les quelques phrases, fouille dans son sac, en extrait un carnet dans lequel elle note soigneusement les mots de l’auteur : « Je suis parvenu à l’âge où l’on se souvient. Les choses que j’ai apprises, tous ceux, toutes celles que j’ai aimés, que j’ai haïs, qui m’ont blessé, qui m’ont élevé, qui d’un mot, d’un signe m’ont ouvert ce qui jusque-là m’était fermé, se trouvent dans ma mémoire, éclairés ou dans l’ombre, comme mis de côté dans un lieu obscur où ce ne sont plus leurs images que je vois, mais ce qu’ils sont dans leur vérité. »
Comme une évidence il la regarde écrire. Avec un sourire, regret déguisé, elle lui dit qu’elle aussi est parvenue à l’âge où l’on se souvient mais, aujourd’hui elle découvre la ville. Ils descendent le boulevard, lui conseille un restaurant « Etienne », une ambiance formidable, la meilleure pizzéria de toute la ville ! Mais ce n’est pas ici, il faut aller dans le quartier du Panier. Elle l’écoute, il lui suggère aussi de faire un détour, par des petites rues, elle verra le fameux lycée. Elle remercie ce monsieur cultivé au parler élégant et simple. Elle sait déjà qu’elle veut bien du détour, un peu moins du lycée.
Elle n’ira pas au Vieux Port, ni sur la Canebière. Le détour, c’est une ruelle, du bitume poisseux, des murs, des peintures, des tags, des couleurs, des signatures, puis d’autres ruelles encore, des escaliers et des peintures à foison, sur de pauvres murs, des vieilles bâtisses, refuges enfin, pour ceux dont les chaussures sont usées, dont les yeux sont fatigués.
C’est avec le cœur, le sien au présent, vaste de tous ceux qui l’habitent, que Marie-Claire voit, au-delà de ce qui s’affiche, derrière les devantures.
Elle voit mépris, abandon, désertion des uns, les assis derrière leurs bureaux. Et d’autres, campés dans leurs jeans, qui narguent les ombres, résilient l’absence, existent dans l’urgence, tandis que d’un sourire malicieux ils installent leur paraphe. Ils ont la foulée légère, l’œil vif et le geste ample.
Parfois les murs crient d’affirmations brutales et serrées. Le tagueur, peut-être comme le tatoueur, incruste ses pigments de douleur sous les grains de béton, sur les rideaux de fer cadenassés. Si du cri nait le chant, est-ce cela vivre ?
Parfois, les couleurs, les lignes jouent avec la ponctuation, les ruptures : contour des portes, fenêtres, hauteur des murs, compteurs d’eau, plaques en tout genre. La rue prend des airs de galerie, on admire, on fait des photos, on félicite même les riverains ! C’est que peut-être, une main évidemment basse, a fini par parier sur la vitalité, sur l’encadrement de ses fulgurances, mais cette main sait attendre, le moment venu elle ramasse les marrons des gravats. Désormais le tiroir-caisse déborde de cris d’effroi, poudre d’argent. Si du cri, sourd l’argent, quelle place pour la vie ?

Une ville dans l’air vif du matin, une lumière, une rencontre, une intention avec élégance, des murs, des couleurs… et ce qui ne se voit pas où les mots prennent leur place, mais sans la poigne du vouloir. Seule la grâce du présent avec un peu d’humanité.

 

incertain regard – N°18 – Eté 2019 : Rencontre avec Christian Tell

par Véronique Forensi et Martine Gouaux

Christian Tell

Chercheur instinctif, passionné.

Les sens en éveil, à l’écoute de ce qui peut l’inspirer. Tout peut être rencontre, à l’origine d’un tableau ou d’une sculpture. En prise avec ce qui l’entoure, il met l’accent sur ce qu’il ressent et joue avec les matériaux pour dialoguer avec nous.

« Je n’ai jamais écrit mais toujours dessiné »

Lire la suite

C’est au cœur du vieux village de Vauréal dans un magnifique corps de ferme de 2 500 m2 totalement rénové, que se situe la Cour des Arts, lieu dédié à l’artisanat d’art, aux arts plastiques, au partage de savoir-faire originaux et de produits uniques, c’est en ce lieu particulier que nous rendons visite à Christian Tell qui nous reçoit dans son atelier.

La configuration de l’atelier, sous les combles avec de larges baies apportant la lumière naturelle, permet à l’artiste d’occuper pleinement l’espace… Mais en ce lieu point de chevalet…

Christian Tell : Comme j’utilise du bitume qui est pâteux, je peins à plat. Il me faut énormément de place.

Véronique Forensi : Comment vous est venue l’idée d’utiliser le bitume ?

CT : Je suis allé voir l’exposition Soulages au Centre Pompidou, j’ai acheté le catalogue, au détour d’une page j’ai vu la photo de son atelier où des vitres étaient « réparées » avec du bitume. En fait, c’est cette photo qui a été mon point de départ… même pas les œuvres de Soulages (qui est au nombre des maîtres que j’admire) !
Cela fait quatre ans que j’ai commencé à utiliser cette matière et ça évolue toujours d’année en année.

VF : Vous êtes artiste peintre depuis quand ?

CT : Je peins depuis toujours. Quand j’étais petit, au lieu d’écrire à mon grand-père, je lui envoyais des dessins. J’ai appris les règles académiques au sein de l’association l’Atelier d’Art André-Langlais à Conflans-Sainte-Honorine ; j’ai exposé très jeune (17 ans), trop jeune certainement, du figuratif. Ensuite jusqu’à 30 ans je n’ai plus fait d’expo. En 1998, j’ai fait une copie du Christ au tombeau d’Holbein, une peinture à l’huile, j’y ai travaillé quatre mois d’affilée. Je suis allé au bout du travail académique, c’est à ce moment-là que j’ai décidé de changer de technique mais sans savoir laquelle.

Après ce Christ je suis passé à l’abstrait mais pendant deux ans, ça n’allait pas techniquement, ce n’était pas abouti. Il m’a fallu deux ans pour « voir » ce que je faisais, et atteindre ce que je « voulais faire ». Dans l’avenir j’aimerais peindre des paysages à nouveau figuratifs à l’aide des techniques que j’utilise aujourd’hui, j’aime les paysages des maîtres anglais. Sur mon site, depuis l’année 2000, on voit que chaque année amène quelque chose, je souhaite partager ma progression.
Dernièrement je me suis mis à utiliser du feutre de jardin, c’est intéressant, la lumière passe un peu à travers. Comme pour les autres supports, je l’enduis de bitume où je projette ensuite du béton au grain très fin et qui sèche très vite, ensuite viennent le gesso et la gouache. Les matériaux utilisés ne me permettent pas de revenir dessus, la peinture doit être finie dans la journée.

Véronique Forensi / Martine Gouaux : Quel est votre processus créatif ? Vous dites souvent que vous n’avez « pas de projet préconçu », vous soulignez l’importance du « ressenti ». Peut-on parler d’une forme de méditation devant les matériaux ? Y a-t-il un va-et-vient entre la matière et votre état intérieur ?

CT : Non, ce n’est pas une méditation. Il n’y a pas de va-et-vient. Tout peut être source d’inspiration, le détail d’une peinture à Knossos en Crète, un reflet dans l’eau, une personne… j’observe tout. Quand je peins ou je sculpte, je suis « habité ».

VF : Comment êtes-vous parvenu à la sculpture ?

CT : Cela fait deux ans que je fais de la sculpture. J’étais en vacances, « j’avais pas apporté mes peintoches », alors avec un bout de fil de fer j’ai fait un taureau (présent sur mon site)… La finition, comme pour les tableaux, je la fais avec du tissu, du bitume et du béton. La patine, c’est plus long, il faut plusieurs couches. Dans l’avenir je voudrais faire de grandes sculptures mais légères, pour l’instant je suis en recherche de « solution ».

MG : Pour vous, que viennent résoudre les matières et les couleurs que vous utilisez ?

CT : Les matériaux que j’utilise on les trouve partout. Pour faire quelque chose je n’ai pas besoin de beaucoup de moyens.

MG : D’où viennent les noms que vous donnez à vos tableaux ?

CT : Ils n’ont rien à voir avec l’oeuvre, c’est simplement plus pratique quand je dois les retrouver et les identifier. Pour savoir de quel tableau on parle il vaut mieux le nommer. Ils ont des noms à consonance indienne ou japonisante, des noms un peu déformés. Il y a longtemps je suis allé en Inde…

VF : Les voyages occupent-ils une place importante dans votre vie ?

CT : A seize ans j’ai fait Taverny – Saint-Malo à mobylette ! (Il en rit.) Et puis, je suis allé en Inde, au départ j’avais même le projet d’y aller en stop ! C’était pour rencontrer des gens, être dépaysé. Aujourd’hui, je peux être dépaysé à 200 mètres d’ici ! Ma recherche c’est d’être bien dans mes pompes, ce qui compte c’est d’être dans le présent. Je me lève souvent très tôt, je suis à 100% dans le présent.

MG : Que retirez-vous de votre participation à la création de « livres pauvres » en novembre 2018 à la bibliothèque d’Achères ?

CT : Je n’avais pas fait de petits formats depuis très longtemps, impossible de me préparer, j’étais inquiet. Ce n’est que 48 heures avant que j’ai trouvé (acheter des feutres entre autres). C’est la première fois que je participais à ce genre d’événement, ça m’a beaucoup intéressé, et d’ailleurs cet événement est à l’origine d’une idée de création future sur l’Ile Nancy à Andrésy qui j’espère se réalisera.

MG : Que pensez-vous du marché de l’art ?

CT : Une grande part des artistes (95%) ne sont pas à la hauteur des prix pratiqués.
Le problème c’est que le marché de l’art, comme la bourse, est basé sur l’argent. J’ai en tête, l’artiste Robert Combas – un artiste que j’aime bien – certaines de ses toiles ont atteint 100 000 francs il y a 20 ou 30 ans, aujourd’hui elles en valent 30 000 (en francs). Je ne ferai jamais partie du marché de l’art et je « m’en fous », c’est un circuit fermé qui ne touche que très peu de personnes… Les prix sont tellement hauts qu’il n’y a plus de contact avec la réalité.
Je vends mais ce n’est pas suffisant pour en vivre, j’ai un métier à côté… Je fais de la menuiserie de jardin sur mesure, nous ne sommes plus que deux artisans en France ; aujourd’hui je garde 50% de mon temps pour mon activité professionnelle, il faut que je reste au contact du Monde Réel pour être dans le Présent.

 

incertain regard – N° 17 – Hiver 2018 : Entretien avec Jean-Pierre Lemaire

par Martine Gouaux

La lecture des poèmes de Jean-Pierre Lemaire a été, est toujours, une heureuse découverte. Il s’y déploie un monde simple, profond, empreint d’humanisme. On y entend la musique d’un homme, une façon de se tenir avec douceur, une façon de porter un regard neuf sur ce qui l’entoure, nous entoure.
Nous nous rencontrons à Paris, dans un des cafés du quartier de l’Odéon, par une magnifique après-midi de septembre qui se donne un air de printemps.

Lire la suite

L’acceptation de la poésie est chez vous, intimement liée à l’acceptation de la réalité et à la redécouverte de la foi chrétienne.

Oui, c’est lié parce que, à l’origine, je voulais être musicien.
La découverte de la réalité, je l’ai faite grâce à mon service militaire que j’ai fait dans la marine. Il a fallu apprendre à faire le point, démonter des moteurs, toute chose que je n’avais pas l’habitude de faire.
La découverte et l’acceptation de la poésie est allée de pair. Les mots alourdissent la mesure poétique par rapport à la musique. La mesure poétique est plus lente, plus monotone, plus lourde, mais c’est la conséquence du fait que les mots parlent des choses, de la réalité. C’est cela qui leste les mots. Mais justement, l’avantage de la poésie est de pouvoir parler du monde, ce que la musique ne peut pas faire. Donc j’ai accepté la poésie avec ces notes pesantes que sont les mots parce qu’elle m’est apparue comme la musique humaine en quelque sorte, une musique qu’on pouvait faire avec les choses.
Et quant à la redécouverte de la foi chrétienne, j’ai pris conscience, à ce moment-là que dans le Christ, Dieu s’était incarné, il avait choisi la terre. Moi, j’avais eu le rêve inverse, celui d’Icare, celui de m’élever dans les hautes sphères artistiques par la musique. Pour le Christ, tous les objets du quotidien, le fait de manger, de boire, d’échanger, d’aller dans les rues, de s’intéresser aux malades, c’était ça qu’il avait choisi de vivre. Je me suis dit, si Dieu a voulu faire ça, moi je peux bien m’y intéresser à mon tour.
C’est cela qui a donné du prix, du poids aux choses les plus quotidiennes. Vous comprenez pourquoi poésie, réalité et foi chrétienne sont liées.

Votre poésie s’adresse à tous, croyants ou pas. Tout un chacun peut être touché par ce “monde ordinaire”, ces choses, ces êtres humbles.

J’ai commencé à écrire de vrais poèmes quand j’ai écrit sur des choses humbles, simples. En quelque sorte quand j’ai repris contact avec la terre. Avant j’écrivais des poèmes longs, ambitieux.
Un poème de Pasternak m’avait frappé : il s’intitulait “Dans les trains du matin”. Il décrivait, le train pour Moscou, le compartiment avec des écoliers, des ajusteurs qui « portaient noblement le fardeau de la vie / et sentaient le frais savon au jasmin ».
Il n’hésitait pas à donner les horaires des trains. Je me suis dit : ah ! la poésie peut parler de tout ça ! Ce n’était pas quelque chose dont j’avais l’habitude avec la poésie que j’avais apprise à l’école. J’ai réalisé que je pouvais essayer moi aussi… C’était un monde neuf qui pouvait entrer en poésie.

De multiples thèmes vous inspirent, des souvenirs d’enfance, des moments de la vie, des paysages… Comment naît un poème pour vous ?

Un poème naît d’une rencontre inattendue entre deux choses ou deux êtres que l’on n’a pas pensé réunir. Ça crée une espèce d’arc électrique entre les deux, une émotion, une association nouvelle.
Un exemple : le même mouvement de tête pour Marie, une de mes petites filles, et pour l’ange du portail de la cathédrale de Reims (ville où elle habitait).
Ça a créé une association tout à fait inattendue d’autant plus que ma petite fille s’appelle Marie… Et voilà ! Un poème est né à partir de là.

Jean-Pierre Lemaire évoque aussi des circonstances dans lesquelles il a écrit “Le monde en blanc”, les visites à sa marraine hospitalisée.
Je laisse la parole à quelques vers du poème :
« quand ils ont fini de sortir du cabas / les fleurs du jardin, les dernières lettres / dans le silence maladroit s’opèrent / les transfusions de l’âme. » (Les marges du jour, p.88).

Quelquefois aussi, les poèmes me viennent dans le demi-sommeil. Avant de se réveiller les associations sont plus libres… D’autres fois, des poèmes viennent d’un rêve. Le poème ne l’analyse pas, il le met en scène et ça a du sens. C’est le cas du poème “Les planches” (Le pays derrière les larmes, p. 228). J’ai rêvé que d’habitude nous vivons sur des planches, comme dans un théâtre. C’est là que nous avons bâti nos vies. Mais certains soirs nous entendons ceux qui sont sous les planches, ce sont d’autres hommes, mais c’est aussi une part de nous-mêmes. Voilà ! Nous écoutons et faisons silence.

La source de vos poèmes se trouve souvent (pas exclusivement) dans une blessure que vous souhaitez d’ailleurs garder accessible. Pourtant, rien n’est pesant ou triste. Votre poésie apaise au contraire. Peut-être est-ce parce qu’elle lie, elle joint l’homme à lui-même, elle l’accorde à des choses simples ?

Même quand un poème parle de quelque chose de difficile, il est toujours une source de paix parce qu’il nous relie au monde, quelquefois à un passé ou à des mythes. Rien que par le fait qu’il devient communicable il nous relie au lecteur. C’est vrai, c’est une source de paix.

Vous dites souvent que le monde, comme une partition, est à déchiffrer, il nous propose des signes à interpréter. Mais cela ne se fait pas seul. Quels sont les auteurs qui vous ont mis sur la voie ? Vous avez parlé de Pasternak, y en a-t-il d’autres ?

Il y a eu le poète italien Umberto Saba, le grec Yánnis Rítsos, les poètes tchèques Vladimír Holan et Jan Skácel. Bien sûr, tous ces poètes je les lisais en traduction. Par exemple, Umberto Saba parle de sa petite fille. Dans la poésie française je ne vois guère que Hugo qui avait parlé de Léopoldine, mais ni Baudelaire ni Rimbaud ni Verlaine n’avaient parlé des enfants… Pasternak lui, parlait des trains de banlieue.
Tous ces poètes ont rapproché le monde pour moi…
Et puis, à travers toutes ces rencontres, la poésie a été en quelque sorte un chemin de Petit Poucet, un fil conducteur qui m’a permis, à ce moment-là, de donner un sens à ma vie. Quand je faisais des rencontres éclairantes, ça donnait quelquefois un poème. Pour le premier recueil je me suis aperçu que ces poèmes dessinaient un chemin qui passait par différents moments. Quand je les reliais, je trouvais pas à pas un sens caché. Ce sens était, pour moi, lié à la redécouverte de la foi chrétienne.

Pour vous, à quoi sert la poésie ?

La poésie relie des choses que d’habitude on ne relie pas. On peut appeler ces liens, images ou métaphores. Quand Reverdy compare les hirondelles à des ancres qui volent dans le ciel, il fait un lien que l’on n’attendait pas du tout, entre le monde de l’air et celui de la mer. C’est vrai de manière plus vaste, les liens que fait la poésie, elle ne les fait pas seulement par des images. Je dirais que c’est sa manière de voir le monde. Raconter c’est prendre les choses les unes après les autres. Faire un poème c’est les relier de façon un peu verticale. Le monde forme un tout, la poésie peut travailler à reconstituer cette impression globale que nous avons du monde et de nous dans le monde. La poésie ne décompose pas, elle n’analyse pas, ainsi elle rend le sentiment d’être au monde.
Les poètes que je vous ai cités m’ont vraiment montré cette direction. Par exemple sur le printemps, Umberto Saba écrit :
« A ton approche / même la tombe / semble peu sûre. »
Je trouve ça extraordinaire ! Ce sont des mots tout simples ! L’impression de vie est si forte que l’on ne peut même pas s’appuyer sur la mort !

Elle vivifie la langue ?

C’est vrai mais cela ne veut pas dire qu’il faut employer des mots rares. Au contraire il faut employer les mots les plus banals comme s’ils étaient neufs, comme si on les employait la première fois. Un poème, d’une certaine manière, nomme le monde pour la première fois, parce que c’est la première fois que vous avez vécu telle ou telle chose, telle rencontre ou telle impression. Il faut que la poésie rende ce sentiment de nouveauté. J’ai en tête, encore quelques vers de Pasternak : « L’amour dépose au chevet de nos cœurs / la frissonnante nouveauté du monde ». Cette manière de parler de l’amour qui lui rend toute sa fraîcheur.

En quoi peut-on dire que la poésie élargit le monde ?

Encore une fois en reliant des choses. Habituellement on vit dans un monde cloisonné en différents secteurs. Elle élargit toujours en reliant les choses. Quand Vladimír Holan décrit une rencontre dans un ascenseur et qu’il dit :
« elle est montée avec moi, ça a été une seconde et l’éternité, elle descendait au troisième, alors que moi je devais continuer jusqu’au septième, et j’ai compris que je ne devais pas la suivre parce que si je l’avais suivie, j’eusse été après elle comme un mort, et si elle était revenue vers moi, ce n’aurait pu être que de l’autre monde. »
Vous voyez, c’est l’expérience d’Orphée et Eurydice mais dans un ascenseur ! Evidemment on n’aurait pas l’idée de relier deux mondes aussi éloignés, la légende de l’au-delà et puis une montée d’ascenseur. C’est la poésie qui fait ce lien, c’est comme cela qu’elle élargit le monde.

Il y a quelque chose qui transparait dans vos poèmes, c’est l’importance d’aller voir ou entendre ce qui est “entre”, “derrière”, “dessous” ou dans les “marges”. Que représentent ces espaces ?

Dans ces espaces se tiennent des êtres silencieux qui n’ont pas la parole dans notre monde ordinaire, qui échappent à notre regard mais qui, à certains moments, reviennent frapper à la porte. Le monde en blanc fait partie de ces espaces mais aussi les disparus d’Argentine pour lesquels j’ai écrit une série de poèmes, je disais qu’ils étaient l’envers de la page, en quelque sorte.
Au sujet de ces espaces, il y a dans Le pays derrière les larmes, un petit poème qui dit :
« cette porte entrouverte dans l’enfance / fermée pendant la vie / béante à l’heure de la mort / transparente pour le poème. » (p.69)
Le poème n’a pas le pouvoir de l’ouvrir mais de laisser deviner ce qu’il y a derrière…
Ces espaces c’est ce qui n’est pas nommé d’habitude, ce qui n’a pas de nom, pas de parole… C’est une réserve de silence, mais d’un silence en attente de parole.

A la fin de votre conférence sur Jean Racine (à la bibliothèque d’Achères en septembre 2017) Gérard Noiret vous posait une question sur la musicalité de la poésie. Vous disiez qu’elle ne réside pas seulement dans la valeur sonore des mots mais dans les images qui mettent en rapport deux choses. Elles seraient l’équivalent d’un accord musical. Vous ajoutiez que le vers a une mesure, un rythme particulier qui fait respirer la phrase. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce rapport rythme / mesure ?

La mesure est propre à la poésie, alors que bien sûr, la prose comme la poésie possède un rythme, mais celui-ci est créé par la syntaxe. Je pense qu’il y a poésie quand à ce rythme-là, se superpose une mesure, c’est-à-dire un autre rythme qui interrompt la phrase, par intervalle, de manière à ce qu’on respire. En prose, lorsque vous commencez une phrase vous savez ce que vous allez dire. Vous allez jusqu’au bout et la phrase avance en ligne droite vers son but, vers le point final. En poésie vous n’allez pas droit au but, vous commencez la phrase et puis vous respirez, et puis comme vous revenez à la ligne, un autre chemin peut s’ouvrir et la phrase peut se poursuivre un peu autrement que vous ne l’aviez prévu.
La mesure, chez moi, n’est pas régulière, elle oscille entre 10, 11, 12 syllabes, et comme cette mesure est constante, elle ménage des plages dans le vers, c’est-à-dire, quand vous avez écrit deux mots d’un vers, vous n’avez pas votre vers complet, vous avez un blanc, et peuvent alors venir des mots que vous n’aviez pas prévus. La mesure est la gardienne des places libres. Le sens évolue parfois de manière inattendue. La poésie avance mais pas en ligne droite, avec des retours sur elle-même.
On voit tout de suite quand un poème n’est pas de la vraie poésie mais seulement des phrases de prose découpées et mises les unes sous les autres, en ce qu’il n’y a pas ce renouvellement, cette surprise, cette inventivité qui vient de la mesure.
Le vers n’est pas artificiel quand il y a une vraie respiration. La mesure vous guide mais dans une marche un peu errante, un peu suspendue. Elle sert aussi à relier les choses éloignées dont on parlait au début. Elle permet d’aller de l’une à l’autre par un chemin qui n’est pas celui de la logique, mais doit rester naturel. Il faut tenir le lecteur par la main même si le chemin est surprenant, je ne pense pas qu’il faille le brutaliser.

 

incertain regard – N°16 – Eté 2018 : Entretien avec Rosie Pinhas-Delpuech

par Martine Gouaux

Rosie Pinhas-Delpuech est traductrice, écrivaine et responsable de la collection des lettres hébraïques aux éditions Actes Sud. Elle enseigne également à l’ETL, école de traduction littéraire pour jeunes traducteurs, sous l’égide du CNL.
Jusqu’à ses dix-huit ans elle vit à Istanbul dans une famille judéo-espagnole dont le père est francophone et la mère germanophone. Viennent ensuite des études en France puis un séjour d’une douzaine d’années en Israël consacré à l’étude de l’hébreu et à l’enseignement de la littérature et de la philosophie. Rosie Pinhas-Delpuech vit à Paris depuis 1984. Nous nous rencontrons une fin d’après-midi d’hiver, un jour de pluie fine et froide, dans un agréable café du 13e arrondissement. Elle se consacre en ce moment à l’écriture d’un nouveau roman.

Lire la suite

Toute une vie d’études passionnées, de voyages où la littérature et les langues occupent une place centrale. Après un premier roman Insomnia : une traduction nocturne, Rosie Pinhas-Delpuech publie une trilogie : Suites byzantinesAnna : une histoire française et L’angoisse d’Abraham.

« En fait je me suis donné le contrat d’explorer chacune de mes trois langues fondamentales. Ce sont les romans de mes langues mais l’ordre de lecture n’est pas important. »

Vous qui naviguez dans plusieurs langues, quel écho peut avoir cette expression « habiter une langue » ?

On peut quitter un pays et pourtant continuer à vivre dans sa langue. On peut d’ailleurs habiter plus une langue qu’un pays. Malgré mes errances, mes migrations, la langue est le socle solide de ma vie. Je veux dire par là que la traduction et tout mon travail littéraire sur mes langues forment ensemble le sol véritable sur lequel je vis.

L’exil, qu’est-ce que ce terme évoque pour vous ?

Lors d’une table ronde avec d’autres écrivains j’ai récusé le terme d’exil dans ma situation. Etre exilé c’est avoir quitté son pays sans pouvoir y revenir. Je suis une migrante, je suis du côté des diasporas, de ceux qui vivent loin de chez eux… J’ai été une étrangère avec l’angoisse des papiers qui manquent, la recherche d’un toit, d’un travail, c’est une expérience indélébile. Et aujourd’hui, même si je suis tranquille, même si j’ai des papiers, je garde une conscience de la précarité, de n’être pas à l’abri d’un retournement historique. Nous pouvons, nous aussi en France, être inquiets. L’Europe devient populiste. Si nous avions une Marine Le Pen ou un autre de la même famille politique… ! Mes papiers ne sont pas tout à fait comme les vôtres, ils peuvent être récusés, annulés… J’ai une vigilance qui me fait écrire. Je n’ai pas réussi à me fondre dans la masse, c’est cela qui a fait advenir qui je suis, et pourtant, je le répète, je n’ai pas de souci personnellement.

A la toute fin des années 1960 vous partez vivre en Israël. Votre arrivée sur cette terre est comme une naissance. Que ce soit dans Insomnia ou dans L’angoisse d’Abraham votre enthousiasme est communicatif. Vous apprenez l’hébreu dont vous dites :
[…] c’est une langue biblique certes, intimidante et sacrée […] mais qui sitôt jetée sur les trottoirs de cette ville [Tel-Aviv] si joyeusement profane et cosmopolite, se teintait de tous les accents de nos errances et tribulations sur cette planète, de nos failles et nos faiblesses, de nos amours, nos déceptions et insomnies, une langue totalement étrangère à tous les habitants de ce pays d’étrangers, presque hostile à force d’étrangeté, mais en même temps familière comme un paysage déjà rêvé, comme l’accent de toutes les grand-mères disparues. (Insomnia, p.51)

Le peuple juif est disparate, Israël est un pays disparate. Chaque fois que j’y retourne, pas aussi souvent que je le voudrais, malgré une tendance inévitable à l’uniformisation, je retrouve cette disparité humaine, elle est encore là ! L’hébreu de la Bible (l’Ancien testament) est très solide. Ces récits sont plein de gens qui ont des failles, il n’y a pas de héros, de messies, de dieux puissants comme dans l’Antiquité. On y voit des personnages faits de « poussière humaine » dans ce qu’elle a de plus fragile. Lacan appelait ça « la clocherie ». C’est cela que je trouve dans ce pays. Il n’y a rien qui se termine bien, nous sommes faillibles. Oui je suis du côté de ce qui cloche. Montaigne, que j’aime beaucoup, était un homme d’épée, il avait réussi sa vie professionnelle, pourtant il se retire. Ses trois essais sont faits de notre humanité faillible. J’écris à l’ombre de cette esthétique.

A cette même époque, vous portez un autre regard sur la littérature :
La littérature se présente comme un outil de subversion, de lecture libre et souveraine du monde. Par sa plasticité, sa forme insaisissable à la première lecture, elle tient tête effrontément au registre plus assuré du discours philosophique. Le tremblé des mots de la littérature rend mieux compte du drame de la pesanteur. Et peu à peu, la lecture qui était une passion intime et solitaire devient un outil de haute précision pour appréhender le réel. Et curieusement dans ce pays où je découvre l’opacité de la lettre et de la langue, la prétendue clarté du français se trouble, j’y découvre des obscurités inattendues qui m’invitent à l’explorer. (L’angoisse d’Abraham, p.173)

J’ai lu Proust là-bas, à 24 ans, loin du français et de la France. Le fait d’être linguistiquement déplacée, m’a fait voir la littérature sous un autre angle : comme un outil souverain. Mieux que la philosophie, la littérature défait les systèmes, met à nu. J’étais loin de la maitrise de la langue (l’hébreu), j’étais jeune moi-même et dans un pays jeune, et, du coup, j’ai compris comment les mots et les phrases pouvaient être un outil pour appréhender le monde.

Et la poésie ?

J’ai beaucoup de timidité vis-à-vis d’elle. Je suis symphonique, j’adore l’ampleur de la phrase, j’aime la plasticité de la prose. La vie se présente sous forme de prose romanesque. La poésie c’est un peu comme les mathématiques. C’est d’une abstraction, d’une concision et d’une opacité parfois qui me font peur. J’aime la poésie qui descend dans la rue : Villon, Baudelaire, les poètes russes qui se mettent en musique. La poésie française est trop élitiste parfois. Pourtant le son me travaille beaucoup et j’essaie d’écrire avec la même précision rythmique que la poésie. Mais alors mon modèle est plutôt la musique.

Et puis, il y a votre retour en France — une récidive dites-vous — il ouvre une crise, vous avez peur d’oublier l’hébreu, vous tombez, en quelque sorte. Votre amie Jacy auprès de qui vous cherchez secours, vous dit : « N’aie pas peur, vas-y ». De quel chemin, de quelle plongée, parlait-elle ?

Evidemment il s’agit d’une analyse ! Je n’aime pas en parler… C’était en fait comme une propédeutique, de nouvelles études, comme si je me reconstruisais de la base, tout autrement. La pratique de la psychanalyse m’a appris à me placer, quand j’écris, à l’endroit d’où ça vient. Comme dans une mine, je descends au charbon, à la recherche de la veine qui nourrit mon écriture… La récidive ? Une répétition. Pour la deuxième fois je revenais en France, pour la deuxième fois je quittais Israël. De nouveau sans toit, sans travail. Il fallait que cette fois-ci je m’en sorte en transformant ma condition d’étrangère en un atout plutôt qu’un handicap. Pendant cette psychanalyse j’avançais aveuglément dans l’obscurité, je traçais mon propre chemin, bien sûr j’étais accompagnée par quelqu’un qui me rattrapait si je tombais. Il faut un guide – un sage bédouin qui sait pister d’infimes traces de vie (L’angoisse d’Abraham) – comme dans le désert du Sinaï où j’étais allée… Pour écrire, on doit quitter quelque chose – il faut perdre une deuxième fois (L’angoisse d’Abraham) – c’est une nécessité absolue… J’ai laissé ouverte cette question dans L’angoisse d’Abraham. J’ai envie d’écrire un jour sur cette psychanalyse mais autrement que de la façon dont on pourrait s’y attendre.

La traduction vous a sauvée, dites-vous. Dans Insomnia, vous avancez pas à pas dans la traduction de la nouvelle d’Itzhak Orpaz, il y a des pages intenses que je trouve magnifiques d’émotion. Traduire est une passion, une nécessité intime ?

Je ne dirais pas une nécessité intime, ce terme me gêne. Ce n’est pas une chose intime. Traduire est péremptoire, une injonction presque. Il faut aussi tenir compte que je n’ai pas de retraite, je dois travailler ! … Je me suis demandé si j’aimerais ne pas traduire, mais non… Je fais comme Pablo Casals quand il était réfugié à Prades après la guerre civile en Espagne, chaque jour il jouait une suite de Bach et quand il avait terminé, il recommençait. La traduction me met en condition mais elle est aussi l’assurance de trouver chaque matin un texte déjà écrit, apaisant. L’écriture est difficile, elle mène tellement loin, on avance à tâtons devant l’inconnu !

Et le miracle, si l’on peut dire, c’est ce qui se passe pour le français, par la traduction !
Le français cette langue si fière, élégante et sûre d’elle, qui m’avait toujours paru si rebelle et réfractaire à la précarité de l’étranger, se pliait tout à coup sous mes doigts, s’arrondissait et se creusait pour accueillir une autre musique qu’il m’avait semblé entendre un jour dans l’hébreu (Insomnia, p.50) ou bien je construisais à l’intérieur du français un abri précaire pour les mots étrangers (L’angoisse d’Abraham, p.201).

On m’a appris à écrire une très belle langue, mais ce n’était pas moi, j’avais besoin d’y couler d’autres sonorités, modeler mon français. C’était ma manière d’y injecter ce que je suis, pas ma carte d’identité ! … Les langues s’enrichissent par ceux qui les utilisent, dans la rue et avec les écrivains bien sûr.

Qu’est-ce qui fait qu’à certains moments on a envie de passer de la traduction à l’écriture, au roman ?

Ça vient de loin. J’utiliserais la métaphore du souffleur de textes. Ce n’est pas du côté des langues mais de l’écriture que je suis venue à la traduction. Plus je rentrais dans le cœur de l’écriture d’un écrivain, plus j’avais envie d’écrire moi-même. C’est un peu comme pour la musique ou la danse, quand on entend un morceau magnifique ou que l’on voit un danseur on a envie de faire pareil. Et puis, je n’avais pas ma langue prête, ce n’était pas la peine que je présente un texte à un éditeur, aucun d’entre eux ne m’aurait acceptée. J’ai trouvé ma voix avec la psychanalyse et la traduction.

L’heure tourne, je n’ai pas encore touché à ma consommation… c’est à peine si j’entends que Rosie Pinhas-Delpuech est pressée (elle doit accueillir ses petits-enfants)… une conclusion n’aurait pas de sens… les Suites byzantines s’imposent… les mots turcs et français ouvrent à la fillette des chemins secrets. On devine, on imagine comme ils pouvaient se ressembler lorsque nous apprenions à parler ou à écrire…

J’ai découvert que mon objet était la langue. J’étais fascinée, en quelque sorte. Je me suis regardée comme au microscope, la mémoire m’est revenue. Tout ce que j’ai appris avec Ricoeur m’est revenu de manière poétique. Le turc qui avait été refoulé est ranimé pendant l’écriture des Suites byzantines. Nathalie Sarraute dans L’usage de la parole dit ce rapport au russe et au français. C’est de ce côté-là de l’écriture que je me situe… Je vois s’envoler les mots ! (de ses lèvres elle mime, avec un sourire malicieux).

J’évoque la nouvelle « Ahmet l’éboueur » que je trouve si profonde, pleine d’humanité, de délicatesse, et dont le mot « garip » lui-même, nous remplit de nostalgie.

Ma mère donnait à manger aux éboueurs à Istanbul, ils étaient mis tout en bas de l’échelle sociale. A l’école on nous disait, si tu ne travailles pas tu vas finir éboueur ! A Paris, je me suis renseignée sur les éboueurs, pour être recrutés ils doivent passer un concours !

Le temps imparti arrive à son terme, Rosie Pinhas-Delpuech s’échappe, j’aurais aimé qu’elle parle aussi de ce qui guide ses choix de traductions, notamment de Tu seras mon couteau de David Grossman et de Pour inventaire de Yaacov Shabtaï. Je terminerai cependant par les mots prêtés à Ahmet l’éboueur, devenu écrivain public de retour chez lui en Turquie, après quelques années de dur labeur en Allemagne :
Parfois quand il écrit le mot gurbet, sa gorge se noue. Gurbet, c’est le lointain douloureux et étranger, la terre inhospitalière, le déracinement, le mal du pays, l’étrangeté. Ça vient de garip, qui désigne l’étranger, celui qui a quitté son foyer, le sol natal, un être à part, marginal, déraciné. Le mot revient souvent dans les lettres qu’il lit, comme dans celles qu’il écrit. Et il s’étonne parfois que le simple tracé de ces six lettres ravive avec une telle force la douleur des heures, des jours et des années passées au loin : « comme c’est étrange, dit-il, comme c’est garip les mots » (Suites byzantines, p.151).

 

incertain regard – N°14 – Mai 2017

Le sujet : la forêt ? la lumière ? c’est selon…

Lire la suite

La lumière est parfois excessive, saturée en longs rubans ou voiles légers, transparents, c’est selon… Mais il est certain qu’elle tombe en cascade le long des troncs pour mourir dans le feuillage, tout en bas, au sol. Elle prend corps, se fait matière ou caresse, étoffe impalpable, c’est selon…

Hors champ, rien n’empêche de penser qu’une végétation luxuriante ou qu’un très léger souffle filtre de minces filets d’eau, module des rythmes, compose un flot vertical. La forêt est tableau, coulées de lumière violente, transparences, scintillements, variations sans fin. A les voir ainsi, on ne sait presque où donner de la tête.

Décidément, ces deux-là s’aiment au grand jour, profondément !

incertain regard – N°14 – Mai 2017 : Note de lecture : Confiteor, de Jaume Cabré, Actes Sud, 2013. Roman traduit du catalan par Edmond Raillard, Raval Edicions, 2011.

Confiteor (Jo confesso) est une œuvre monumentale, près de 800 pages et huit ans d’écriture pour l’auteur, « définitivement inachevé », précise-t-il, le 27 janvier 2011, jour anniversaire de la libération d’Auschwitz. C’est peut-être pour cela qu’une fois refermé, ce roman nous habite encore longtemps.

Lire la suite

Comment parler d’un roman aussi riche, foisonnant, savant, qui nous tient en haleine de la première à la dernière ligne ? Un vrai roman avec du suspens, de l’émotion, et aussi des surprises de style quand l’auteur nous balade, dans la même phrase, d’une époque à une autre, d’un personnage à un autre. Un violon de Storioni, une médaille, un linge souillé, sont des petits cailloux dans une forêt de plusieurs siècles. L’auteur va et vient de l’Inquisition à la période actuelle en passant par la dictature franquiste et l’Allemagne nazie.

Adrià Ardèvol, le narrateur, fait une sorte de course contre la montre. Talonné par la maladie, il s’adresse à Sara, le grand amour de sa vie : « ces papiers sont le fruit, au jour le jour, d’une écriture chaotique faite de beaucoup de larmes mêlées à un peu d’encre ».
Avant que « Je sera rien » – citation du poète catalan Camps Mundó (incipit du premier chapitre) – Adrià tente de se libérer d’un poids qu’il ne peut plus contenir : la mort de son père dont il se sent coupable, l’origine frauduleuse de la fortune familiale, mais aussi, toutes sortes de catastrophes :
« s’il le faut, je suis aussi coupable de tous les tremblements de terre, de tous les incendies, et de toutes les inondations de l’histoire. »

Adrià ordonne le chaos qui le guette :
« Malgré la distance qui nous sépare, tu [Sara] me sers d’exemple. Malgré la panique, je n’accepte plus de planche pour me tenir à flot. Malgré certaines insinuations, je demeure sans croyances, sans prêtres, sans codes consensuels pour m’aplanir le terrain vers je ne sais où. Je me sens vieux et la dame à la faux m’invite à la suivre ». Rien de larmoyant, du désarroi parfois, de la nostalgie, et puis, entre les lignes, une formidable énergie. Peut-être la passion qui anime Adrià : comprendre ce qu’est le mal. Même si la pente est descendante, il se tient tant qu’il le peut, éveillé :
« Tâchons d’entrer dans la mort les yeux ouverts », en référence à Marguerite Yourcenar (Mémoires d’Hadrien).

Confiteor est un roman époustouflant, pour nous rendre si émouvante la quête d’Adrià. On se dit que Jaume Cabré est un magicien ! Son écriture est d’une virtuosité réjouissante. On se laisse emporter par l’histoire alors que l’on voudrait savoir comment il s’y prend. Le travail de montage, les télescopages, les liaisons inattendues, les passages du je au il… nous mettent en alerte. En plongeant dans la mémoire chancelante d’Adrià Ardévol, lui l’érudit, épris d’histoire, parlant une douzaine de langues, dont l’araméen, nous faisons l’expérience, dans le temps même de la lecture, de l’oubli, de l’effacement, et des caprices du fil qui relie les souvenirs.

Confiteor, c’est aussi un roman dans le roman. Adrià confie « un gros paquet de feuilles » à son ami Bernat, musicien et écrivain. Au recto elles sont écrites en noir, et au verso au stylo vert. Il donne le tout, mais seules ces dernières comptent, précise Adrià. Les autres, avec pour titre « Le problème du mal », ne sont que des « bêtises ». Et ce qui est écrit en vert ? « Je ne sais pas. Ma vie. Ma vie et d’autres inventions. »

C’est, peut-être, cela qui délivre Adrià du mal. Il renonce à l’écriture d’un essai – l’érudition ne protège en rien du mal – pour se risquer à pénétrer seul dans la forêt, « l’enfer de sa mémoire ». On se plait à penser qu’il écrit comme avance Jachiam Mureda, le chanteur de bois, à la recherche d’un arbre dont un autre saura faire un superbe violon.

 

incertain regard – N°12 – Mai 2016 : Revers, Soupir et Fleur vermeille

La Dame du tableau fait front, les yeux rivés sur ce point, de nous si proche, où nait son regard d’intense urgence. Pour elle, je suspends mon souffle, pour elle qui est belle, puissante, nue, aux aguets. Son ventre est barré de rouge, un bras tendu devant, défense dérisoire contre qui ? Pour quoi ?
Oh ! là là mes aïeux !…
La Dame du tableau…

Lire la suite

L’ogre des intempéries s’engouffre, gonfle
Se repait en secret de
Rouge vif.
Dans les entrailles
La chair fourmille
Végète à bas bruit. Hors cadre quelque chose se profile.
Aïe aïe aïe mes aïeux !
Séguedille et fandango
Le taureau par les cornes,     que vértigo !
Prendre à revers        le soupir !

L’instant semble connu, oui,
Voici le rendez-vous
Trompé, craint, enfoui
Pour ainsi dire attendu.
Une croisée de chemin
Un temps raccourci.
Qu’en est-il vraiment ?
S’entend-t-elle dire
Dans la salle où trône l’énorme machine.
Tant de        peut-être        encore captifs
Soudain se heurtent en toute hâte
Poussent vers la sortie !
Oh ! là là mes aïeux !
Séguedille et fandango
Le taureau par les cornes,     au boulot !
Prendre le soupir        à rebours.

Pourtant rien de brusque, chez lui
Quelque chose bute sur une magnétique     inconnue, chez elle
Quelque chose se dit par cercles     concentriques, entre eux
Avec        une attention        qui en cas de détresse
Résonne     tendresse.
Alors que claque le mot        au bord de la faille
Besoin      de nombreux échos.
Quelque étourdi, sans doute au fait du tarif
Convoque… le courage !
Fuse aux confins une note        aigre.
Quelque docte carabine
Ose sur ordonnance

Le cinglant… moral !
Incendie        sur le marigot.
Ah ! là là mes aïeux !
Chacun son fandango !
Le taureau par les cornes ça zéro !

Il est question       du chef d’un orchestre métallique
Chorégraphe en latex, exact, sobre, sage
Officier expert en nettoyage        extrême.
Attention affliction !
Le lapereau espanté
Détail affligeant sur l’étal
Se voit tout espataillé.
Aïe aïe aïe mes aïeux !
Prendre le revers du soupir !

La nuit de l’attente
Dans la ruche tiède
Chambre trois cent treize
Tandis que les chariots
Microsillons du soir
Obstinément cliquettent
Des bateaux de béton
Crachent à l’oblique
Leur fumée trop froide, trop blanche.
Oh là là mes aïeux !
Castagnettes et compte à rebours
Silence hosto !

C’est au fond d’un fin fond
Sous les spots en sous-sol
Que la danse rituelle commence.
Allongée sur un brancard, elle ignore presque son nom tant son dossier s’étale. On se penche vers elle, on lui parle. l’a du savoir vivre, répond poliment, même que ça se tient ça se tient … Presque sans nom respire avec lenteur, accroche les regards, donne ses bras, ses jambes, sa nuque fragile.
Leur danse se fait lointaine
Annabelle anesthésie s’introduit
Passiflore aggravée d’un tropical curare
Cocktail au calibre absolu.
Hou là là mes aïeux !
Par les cornes du taureau c’est pas du mirliton !

Une lame blême
Silex exquis
Fouille, fouraille à l’extrême
Tranche, entaille
Farfouille en rouge
Coupe à blanc

Clipe à sec
Prélève loin
Ligature au vitacryl
Cure à turelure.
Ouille ouille ouille mes aïeux !
Cliquetis et fins ciseaux
Quel montage ! Quel scénario !

En lieu et place de l’énorme vague
Git une géographie violente
Plasma profond        brun de braise
En basse continue
Cupules glacées        bleu luminescent
Pur acier mordant.
Ah là là mes aïeux !
Séguedille et fandango
Le taureau par les cornes,        c’est où Valparaiso ?
Prendre à revers        le soupir !

Bien plus tard
Immobilalitée
Tout en habits rétrécis
En corps cabossé
En gestes infimes
De la dame du tableau, se départ
Non sans lenteur ni douceur.
De son regard d’intense urgence
Elle garde l’accent aigu      des origines
Cet accent aux aguets      à ma mère pareil.

Oh mes aïeux !
A       qui-perd-gagne
Jeu osé tant aimé
sans revers se donne
la fleur vermeille.

incertain regard – N°12 – Mai 2016 : Entretien avec Jeanne Benameur

par Martine Gouaux

A plusieurs reprises vous avez parlé de respiration, de vide, de silence, ce sont exactement  des termes, des temps que l’on se donne dans la pratique du yoga.

J’ai commencé le yoga il y a plus de trente ans, c’est une pratique quotidienne. Dans le yoga il y  a une forme de méditation, mais la méditation pour elle-même qui est un peu autre chose, je ne  la pratique que depuis quelques années. A certains moments, c’est une écriture méditative qui se donne. Je reçois beaucoup de courriers  de lecteurs qui disent se poser quand ils lisent… ça leur fait du bien et, du coup, ils repartent dans  leur vie avec quelque chose d’apaisé, de joyeux aussi… c’est comme s’ils disaient «  on y va    !… dans  la vie  » ! La littérature questionne ce que c’est que vivre à travers des histoires, à travers le roman qui est  un lieu extraordinaire de liberté.

Lire la suite

Je suis aussi passée par la psychanalyse, c’est un travail important pour moi. Il a duré son temps,  comme  toutes  les  analyses  !  Et  puis,  je  n’ai  pas  choisi  ensuite  d’être  analyste.  Je  participe  par   contre, à des séminaires de camarades psychanalystes pour apporter ce que je peux en parlant  de la création littéraire… qui est mon lieu.

Dans Les Demeurées, on sent un inconscient très puissant et, ce que je trouve très intéressant c’est qu’il n’y a aucun terme de psychologie ou de psychanalyse, ce n’est que langage du  corps… ou les légumes qui cuisent, le tablier pour la Varienne, la dent de lait pour Luce… c’est  ça qui représente les personnages.

Oui parce que je suis du côté de la littérature et pas de la psychanalyse. La psychanalyse a été  un travail intéressant pour oser me mettre en aventure. Il y a des gens qui me disent qu’écrire  c’est comme une psychanalyse, moi je leur dis, non ! La psychanalyse, il faut qu’elle ait lieu avant.  Quand je travaille, je travaille dans la langue, c’est là que ça se passe. C’est le rapport du corps,  à la langue, au silence qui m’intéresse. Ce que je désire dans mon travail c’est que le texte soit accessible à tout un chacun. Il n’y a  aucune raison que la complexité ne soit pas accessible. La littérature est un lieu où on va plonger  dans la complexité humaine. Ma mère était ma première lectrice, elle qui était fille d’émigrés  italiens et n’avait que le certificat d’étude, mais à une époque où cela représentait beaucoup.  Si je la voyais tiquer un peu, je me disais que quelque chose n’allait pas, que je n’étais pas assez  libre ou pas assez simple. La simplicité ça se travaille. Parfois, on a des phrases qui peuvent venir,  que l’on peut trouver belles, mais elles ne sont pas justes. Maintenant ma mère est morte, mais  je travaille toujours sur cette ligne. La plus grande complexité doit pouvoir être lue.

Pouvez-vous nous parler des différentes étapes par lesquelles vous passez, quand vous écrivez… comment arrivez-vous à ce qui sera publiable ?

Que voulez-vous savoir ? (sourire)

Pour  Les  Demeurées  par  exemple,  comment  arrivez-vous  aux  mots  justes,  à  ceux  qui  vous   plaisent, ceux qui conviennent et que vous allez garder ?

En ce moment, il se passe avec un texte que je suis en train d’écrire, la même chose qu’avec  Les  Demeurées. Cela fait peut-être dix ans qu’il travaille à l’intérieur, que j’ai juste quelque chose de  ténu, par rapport à un enfant*. Évidemment cet enfant n’existe pas… Je serais bien incapable de  vous dire les étapes de travail, là. Mais c’est ça le plus grand travail, en réalité. A partir du moment  où je me mets à ma table, je l’ai fait début janvier, j’ai l’impression que les trois-quarts du travail  sont déjà faits. Quand le texte arrive, je ne sais pourtant pas ce que je vais écrire, je sais juste  que je suis dans l’état où je peux écrire… C’est pour cela que je veux une vie très ouverte, parce qu’il faut que je puisse écrire au moment où j’en ai besoin. Ce n’est donc pas le moment d’avoir  un rendez-vous ou de devoir parler en public.
Donc le texte arrive… je travaille plutôt le matin… je commence la journée avec du yoga, de la  méditation, mais parfois c’est l’écriture qui va être une forme de méditation, qui va s’imposer  tout de suite. Je n’ai pas de rituel, j’essaie de faire ce que je sens… et je retravaille beaucoup…  Par exemple en ce moment, dans ce que j’écris, c’est curieux, il y a des passages qui se donnent  extrêmement travaillés… je n’y touche pas, je fais confiance au fait qu’ensuite, à la relecture, ça va  bouger. D’une façon générale j’enlève beaucoup, je trouve que l’on écrit trop.

* Il s’agit du petit Elias avec son chien dans  Les insurrections singulières.

Un mot concentre beaucoup de sens

Parce qu’un mot a sa vibration, c’est la puissance du langage, ça c’est ce que les gens appellent  l’écriture poétique… c’est quand on sent bien la densité, la vibration d’un mot. Si le mot est bon  les gens le sentent.
Pour Les Demeurées il y a eu un re-travail qui a été jubilatoire ! Une fois que tout a été écrit, un  ami d’écriture a lu mon texte, il le trouvait intéressant mais n’arrivait pas à trouver ce qui n’était  pas juste. Il ne me plaisait pas non plus. Au bout de deux heures nous n’avions rien trouvé mais  ça m’a mise en route. Quand je suis rentrée à la maison, j’ai compris que j’écrivais mes trois  personnages de la même façon : Luce, La Varienne et Mademoiselle Solange. C’était impossible  car elles n’avaient pas la même façon de sentir le monde. Alors j’ai retravaillé La Varienne en me  disant : comment elle vit ? Elle vit en voyant une chose, puis en entendant une chose, elle ne fait  pas de lien. Ce sont des phrases juxtaposées qu’il faut, puisque dans sa tête ça se passe comme  ça. Le monde est, pour elle, une sorte de kaléidoscope.
Mademoiselle Solange elle, elle fait les subordinations, elle est capable de dire : parce qu’il pleut  je prends mon parapluie. Et donc j’ai repris le texte en me disant : c’est comme ça que l’on va  entrer à l’intérieur de chacun des personnages.
Quant à Luce, elle vit avec des obligations, elle est prise dans les «  il faut  » de la mère, elle est  dans l’impersonnel qu’elle quitte petit à petit lorsqu’elle rentre dans le langage. Elle est dans le  mode impersonnel.
Donc j’ai travaillé les trois personnages de cette façon-là, et j’espère bien que personne ne le  voit, parce que c’est mon travail, celui de l’écrivain, de faire en sorte que le lecteur puisse être  accueilli sans avoir à réfléchir. La pensée du lecteur va pouvoir se faire ensuite tranquillement à  l’intérieur du texte.

Voilà ! Cela vous donne les étapes de mon travail.

Cela  fait  quinze  ans  que   Les  Demeurées   est  sorti,  je  pense  que  j’ai  beaucoup  travaillé  depuis,   ce qui fait que le texte qui va arriver maintenant ne tombera pas dans ce défaut-là en écriture  première. Il est déjà travaillé mais il y aura, j’imagine, encore beaucoup à faire. Pour l’instant, je ne  sais pas comment ça va se passer pour l’enfant dans ce nouveau texte… je verrai à la fin !

Avant la fin de l’entretien j’aimerais que vous nous parliez de vos références philosophiques,  de  celles  qui  vous  ont  formée.  Elles  peuvent  être  silencieuses  mais  elles  opèrent  tout  de   même.

Quand j’étais jeune j’ai fait des études de lettres et j’ai continué avec la philosophie, ça m’intéressait, c’était juste pour moi. Mes parents n’étaient pas ouverts à l’art mais j’ai découvert l’histoire  de l’art, ils n’étaient pas non plus des lecteurs, il n’y avait pas de bibliothèque à la maison. Ces  choses là se sont faites au fil du temps et je m’en suis donné le droit. J’ai fait aussi un conservatoire de chant, du théâtre pendant des années, pour découvrir que je n’aimais pas être sur scène,  même si ça marchait bien. Ce n’est pas mon lieu. J’ai fait aussi de la danse.
Bien sûr que toutes ces choses là accompagnent ma vie, mais c’est l’écriture qui a… pris le centre  de mon travail. Aujourd’hui, je suis à un point où je redécouvre… c’est à dire que je pratique la  peinture. Cela m’est possible parce qu’il y a eu un long processus d’intégration, d’incorporation. Je lis, par exemple en ce moment, avec un bonheur total, Jean-François Billeter, il publie chez Allia. Voilà un homme qui a dépassé le stade de la philosophie. J’étais ce matin en train de le lire, il  parle de l’importance du corps… et je me dis : il faut que je lui écrive, qu’on ait une correspondance… Il a bien compris que la pensée c’est du corps, c’est notre corps qui pense, et il parle de  l’arrêt, de l’immobilité, du silence, pour pouvoir entrer là-dedans.
Avant, quand j’étais jeune, j’étais plutôt du côté de… Kant. Il parle de l’intuition intellectuelle pour  dire que l’être humain ne peut pas y accéder. C’était une question très importante, très forte  pour moi. Mais je me disais  : «  pourquoi croit-il qu’on ne peut pas y accéder  ?  ». Aujourd’hui, je  pense que ce que je fais… ou quelqu’un comme Billeter… sa façon de penser la pensée, c’est ça  l’intuition intellectuelle !
J’ai lu Hannah Arendt, elle fait partie de mes grandes lectures, Platon et d’autres… et aussi Montaigne, qui est un grand philosophe, vraiment. Et quand je lis Virginia Woolf qui est quand même  pour moi une « grande chérie », en tant que lectrice, c’est une philosophe. La philosophie n’est  pas que dans les livres de philo, la vraie philosophie est partout, là où on la met en acte. On peut  la trouver bien sûr, dans la littérature.
Quelqu’un  comme  John  Berger,  je  ne  le  dirai  jamais  assez,  lisez  John  Berger  !  Voilà  quelqu’un   qui,  encore,  est  un  contemporain,  qui  vit,  et  que  plein  de  gens  ne  connaissent  pas…  même   des libraires ! Il a une carrière d’écriture derrière lui qui est magnifique et c’est un penseur  d’aujourd’hui. Il a un engagement très important. Il a aussi tout un travail sur la peinture, il a été  peintre, il l’est encore.
Avec Yves, son fils (qui est peintre aussi), on a fait à Arles l’année dernière un week-end de spiritualité laïque. John n’a pas pu venir, mais avec Yves on a vraiment eu de belles conversations. Avant de nous séparer je voudrais vous parler d’Alexandre Hollan. C’est un peintre qui compte  beaucoup pour moi, son travail m’accompagne depuis des années. Je parle de lui dans Les insurrections singulières*. Il a publié son journal  Je suis ce que je vois  (éditions Le temps qu’il fait) qui  est un livre de réflexions sur ce qu’est l’acte créateur. C’est à mon sens un écrit philosophique. Il expose en ce moment à la galerie La Forest Divonne jusqu’au 30 avril. Ca vaut le coup ! Il  introduit la couleur, il va vers l’épure !… Je suis curieuse d’aller voir son travail… j’y vais demain !

Page 108 : il s’agit d’une toile intitulée “ Vie Silencieuse ”. Jeanne Benameur fait parler Marcel : «  j’aime bien m’installer ici quelques fois et juste la contempler, c’est une façon  de me vider de tout, de réfléchir tranquillement.   Quand je sors d’ici je sais toujours ce que je dois faire ou pas  ».

 

incertain regard – N°12 – Mai 2016 : Interview avec Andrée Kilemnik et Frédéric Cubas-Glaser

par Martine Gouaux et Ronda Lewis

Paul Kilemnik est décédé en juillet 2015 dans le 15ème arrondissement de Paris, où il était né il y a 79 ans. Nous rencontrons son épouse, Andrée, avec Frédéric Cubas-Glaser qui connaissait bien le peintre.
La rencontre a lieu au domicile d’Andrée : séjour clair, des œuvres de Paul, des tableaux dans des tons jaunes, lumineux, rythmés, des petites sculptures en bois très colorées, gaies, des tableaux de peintres amis, un piano blanc sur lequel joue Andrée (nous l’apprendrons plus tard). Le jour éclaire la pièce, des œuvres de Paul, émanent lumière et énergie, quelque chose de léger, de frais et d’heureux.

Lire la suite

Comment la peinture est-elle entrée dans la vie de Paul Kilemnik ? Comment s’est-il formé ?

Andrée Kilemnik
Paul avait une passion pour la peinture. Il s’est formé en fréquentant les musées (d’Art Moderne), les galeries Camille Renault et Mathieu Sels) ainsi qu’au contact de ses amis qui évoluaient dans le milieu de la peinture : Gérard Guyomard, Ivan Messac (qui faisait, entre autres, des sculptures en carton et en papier).
C’est pendant la guerre d’Algérie qu’il s’est lié d’amitié avec Gérard Guyomard. Ils sont toujours restés en contact par la suite.
En Algérie, Paul a crapahuté, comme il disait, mais pendant quelques temps, il a pu aussi faire des sculptures sur place.
Plus tard, dans les années 70, il a quelque peu aidé son ami sur un chantier de restauration de tableaux de Max Ernst dans la maison de Paul Eluard. Ce travail a été très important, il lui a donné espoir.
Paul a également approché Fernand Léger, mais les circonstances ne lui ont pas permis d’être son élève comme il l’avait souhaité.

Quels ont été les peintres qui ont eu le plus d’importance, le plus d’influence ?

Andrée Kilemnik
J’ai connu mon mari très jeune. Nous étions des amis d’enfance, nos écoles étaient voisines et nous avons grandi et joué dans le 15ème arrondissement.
Très tôt il s’est intéressé à l’art, il a été inspiré par la peinture de Sonia et Robert Delaunay, celle des Constructivistes russes, par Malevitch, Fernand Léger et les peintres italiens aussi.
Paul se sentait petit à côté de Guyomard qui a exposé un peu partout. Il devait travailler, il n’avait pas beaucoup de temps à consacrer à son art. Il regrettait que ses enseignants ne l’aient pas repéré et orienté vers la peinture.

Vous avez dit qu’il appréciait Sonia Delaunay dont nous savons qu’elle a travaillé les tissus. Paul a-t-il fait des créations artistiques autres que la peinture ?

Andrée Kilemnik
Oui il a participé à la création de bijoux fantaisie pour Guy Laroche, Saint Laurent puis il s’est mis à son compte. Il a même vendu ses bijoux sur les marchés !

Frédéric Cubas-Glaser
Paul était un autodidacte mais il avait appris ce « regard sans concession ». Il voyait les forces et les faiblesses de l’œuvre, celles des autres comme les siennes. Il n’y avait pas de « consensus mou » avec lui. Il a développé une écriture très personnelle, créé ses propres outils : gabarits, tire-ligne, il se servait de l’épiscope. Il ne faisait rien au hasard.

Quand a-t-il pu se mettre à la peinture à temps complet ? Quand a-t-il pu exprimer, développer ce qu’il avait à dire ?

Andrée Kilemnik
Il n’a pu se consacrer à la peinture, régulièrement et passionnément, qu’à notre arrivée à Jouy en 1991. Il travaillait dans son atelier sous les toits.

Frédéric Cubas-Glaser
Une spiritualité se dégage de ses œuvres, il n’était pourtant pas croyant !… Il y a dans ses tableaux une lumière intérieure, une énergie, une force qui n’appartiennent qu’à lui. Il est difficile de mettre d’autres toiles, d’autres artistes à côté des siennes tant il aspire la lumière autour de lui.

Quelle était la place de la musique ? Ou celle des autres arts ?

Andrée Kilemnik
Il aimait beaucoup la musique classique et contemporaine : Chostakovitch, Schönberg, Berg, et beaucoup Dutilleux, notamment « Timbre, Espace, Mouvement » (en référence au tableau de Van Gogh « Nuit étoilée ») il en a d’ailleurs fait lui-même un tableau.
La poésie avait aussi, pour lui, une grande place. Eluard et Aragon étaient ses poètes préférés. Il a fait de la gravure pour illustrer le livre de poésie d’un ami, Jean Philippe Aizier, « La Bouche sous les Draps », à la Librairie Racine.

Où a-t-il exposé ?

Andrée Kilemnik
A la Mairie d’Eragny, à Paris, Anvers, Dourdan, L’Isle-Adam, Eaubonne… à Saint-Mathieu-de- Tréviers (à côté de Montpellier) en 1998, à Manganèse (salon d’art contemporain dans le Val d’Oise) plusieurs années, de 1998 à 2011. Il a d’ailleurs eu le prix Manganèse en 2005. Il a exposé plusieurs fois, 2007/2009, à Curemonte, en Corrèze (Colette y séjourna en 1940) où il a vendu quelques toiles. Enfin, à la bibliothèque d’Achères, de septembre 2011 à février 2012, puis à celle de Jouy-Le-Moutier fin 2013.

Frédéric Cubas-Glaser
Il était heureux d’exposer à Manganèse, il accordait beaucoup d’importance aux rencontres. Il était une référence dans le salon, mais, même bien placé il ne vendait rien !

Avec votre oeil de peintre, Frédéric Cubas-Glaser, comment caractérisez-vous le travail de Paul Kilemnik ? Que pouvez-vous dire de ce qui était important dans sa démarche ? Quelle était sa quête artistique ? Quel a été son apport à la peinture ?

Pour Malevitch, la quatrième dimension fusionnait le temps et l’espace : ces deux éléments permettaient aux formes d’évoluer librement. Les formes étaient fixes dans les trois premières dimensions mais elles se trouvaient activées au travers de la quatrième dimension. L’intérêt que portait Paul au suprématisme russe tient, je le pense, à cette quatrième dimension qui s’auto-génère dans sa propre création. Le sujet d’une œuvre suprématiste était la capture d’un moment de l’évolution des formes dans les dimensions. Comme Malevitch, Paul Kilemnik représente dans ses œuvres un univers infini, un univers qui, s’il nous est exogène, au premier abord, nous rend captif par la subtilité de son intensité et de sa variabilité colorée. Dans le suprématisme, le regardant doit visualiser les formes avec leurs multiples positions au travers des dimensions afin de comprendre l’œuvre. Dans un tableau de Paul Kilemnik il suffira de se laisser gagner par la rencontre ludique et heureuse de la ligne et de la couleur.
Si Paul peut être apparenté en partie avec la recherche du futurisme italien qui avait comme objectifs à la fois la recherche autour de la dynamique et de la vitesse d’un corps mais aussi la décomposition de ce mouvement, il s’empare à nouveau du questionnement sur l’appréhension de cette dynamique pour l’interroger avec humour et tendresse, à travers ses propres recherches et ses propres inquiétudes esthétiques.
On a là, très certainement, le choc initial, qui a agi comme un ferment et qui a nourri la recherche de Paul Kilemnik tout le long de son œuvre.

———————————

Après l’interview, Andrée Kilemnik nous accompagne dans l’atelier de Paul, pour permettre à Frédéric Cubas-Glaser de choisir quelques tableaux à reproduire dans la revue. Nous profitons du moment pour regarder de près ses dernières œuvres, et les couleurs se font remarquer. Est-ce ses racines ancestrales ukrainiennes avec son intérêt aux couleurs vives ? Peut-être que c’est la lumière française qui joue sur les nuages-roches ou dans les ombres verdoyantes des formes arbustes. Peu importe l’origine de son inspiration, les œuvres de Paul Kilemnik brillent d’une luminosité constante donnant vie et énergie au canevas.
On remarque dans les toiles présentées l’inspiration de Robert et Sonia Delaunay, ainsi que de Kasimir Malevitch, trois peintres du début du 20ème siècle qui exploraient et la couleur et la forme. Mais Paul allait plus loin dans ses compositions et dans sa recherche de texture. Grâce à ses propres outils, qui reposent encore cette après-midi dans son atelier, Paul a su donner une profondeur à ses toiles que l’on remarque aujourd’hui. On voit également dans ses compositions ces formes qui dégagent de la luminosité interne. Effectivement, si vous regardez un des tableaux de Paul Kilemnik de près, vous aurez l’impression que les formes peintes sont en relief et que la lumière les contourne, ou les fait vibrer dans une vitalité étonnante qui dépasse la simple composition. L’art dépasse les outils et techniques. C’est une énergie qui se dégage et qui appelle une réponse chez la personne qui regarde : la chair de poule, une inspiration plus profonde, parfois un vertige qui dure un instant, une communication entre la toile et l’œil. Regardant ses toiles, l’une après l’autre posées sur le chevet d’artiste, nous avons ressenti quelque chose vibrer dans l’air.
Inspiré par la musique classique et la poésie, Paul explore le ton juste par les nuances colorées. Dans les tableaux présentés on voit imperceptiblement que le bleu vire vers le violet, et le « pâle soleil recule1» derrière une forme arrondie, orangée, qui voltige dans l’air jaune, peut-être une trace de la fascination pour Fernand Léger que Paul aimait tant. Heureusement pour celle ou celui qui apprécie ses œuvres.

1 Paul Eluard, Le Printemps, un poème bien aimé par Paul Kilemnik.

incertain regard – N°11 – Novembre  2015 : Editorial

par Martine Gouaux et Gérard Noiret

Dans une période où la poésie se porte mal et où recule l’exigence intellectuelle, il nous a semblé important de poursuivre le travail entrepris par incertain regard depuis des années, tout en y apportant d’autres énergies. 

A côté de nouvelles rubriques et de nouvelles signatures, les lecteurs retrouveront donc des noms et un état d’esprit qu’ils connaissent déjà. Grâce à la Bibliothèque d’Achères et donc au soutien de la Municipalité de cette ville, chaque numéro comptera 2 rencontres – l’une avec un(e) auteur(e), l’autre avec un(e) plasticien(ne) – , des cartes blanches, des choix d’inédits (y compris audiovisuels), un journal de lecture et (très vite) des notes critiques. 

N’oubliant pas que les membres du comité de rédaction sont tous issus d’un chantier d’écriture hebdomadaire qui existe depuis maintenant 4 ans, nous comptons rester fidèles à l’attention particulière aux écritures neuves qu’a toujours manifestée la revue.